본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

대한민국 태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공식 누리집 주소 확인하기

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기

한국문학 비평 아카이브

  • 계간 딩아돌하 | 2024년 여름호(제71호)

SF시란 무엇인가

박동억 문학평론

2016년 <중앙일보> 중앙신인문학상 평론 부문에 당선됨. 저서 및 공저로 오규원 시의 아이러니 수사학 끝없이 투명해지는 언어 침묵과 쟁론 1950년대생 비평가 연구 2 등이 있음.

1. SF, 타자와의 새로운 관계

알폰소 쿠아론 감독의 영화 그래비티(2013)에는 시와 SF의 장르적 차이를 넘어서는 듯한 하나의 이미지가 제시된다. 그것은 바로 우주로 내던져진 인간이다. 영화의 핵심은 우주정거장에서 일어난 조난 사고이다. 라이언 스톤 박사는 허블 우주 망원경을 수리하기 위해서 우주정거장에 파견되는데, 우주를 떠도는 잔해가 우주왕복선에 부딪히면서 순식간에 우주로 튕겨 나간다. 막막한 우주 속에서 한 인간이 생환하는 과정이 이 영화의 서사이다. 이 영화의 전반부는 시적인 관조, 즉 텅 빈 우주에서 중심을 잃고 휘청거리는 스톤 박사의 얼굴을 비추며 그가 느끼는 공포와 불안을 묘사하는 데 초점을 둔다. 이 영화의 후반부는 과학적 사고, 즉 합리적 판단에 근거하여 생환하는 방법을 찾아내는 과정에 초점을 둔다.

세상에 내던져진 존재라는 진실 앞에서 우리는 어느 방향을 보아야 할까. 자신의 얼굴을 들여다보는 것이 시 장르의 시선이라면 세상으로 나아가는 자신의 뒷모습을 바라보는 것이 SF의 시선이다. 존재 이유에 대하여 자신의 내장을 추궁하여 답을 구하는 자가 시인이고 세계의 질서를 탐구하여 답을 얻는 자가 과학자이다. 시와 SF는 장르적으로 다를 뿐만 아니라 근본적으로 다른 삶의 자세이기 때문에 동궤에 놓기 어렵다. 그렇기에 그래비티에서 가장 흥미로운 장면은 라이언 스톤 박사가 난관을 극복할 수 있는 의지와 해결책을 환상의 형식으로 얻는 대목이다. 영화의 후반부에서 스톤 박사는 간신히 비상 탈출용 우주선에 도착하지만, 연료가 없다는 사실을 깨닫고 절망한다. 그는 웅크린 채 죽음을 받아들인다. 그때 우주정거장의 사고로 죽은 동료의 환상이 나타나 그에게 힘을 북돋고 살아남을 수 있는 계획을 알려준다. 이 환상은 과학적 사실과 시적 모호성이라는 경계를 흐트러트린다. 죽은 이의 목소리가 환상이라는 형식으로 내면에서솟아올라서 합리적 해결책을 제시할 때 시적인 시선과 SF적인 시선은 교차한다.

이보다 의미심장한 것은 타자의 환영이라는 형식이다. 스톤 박사는 분명히 체념한 채 죽음을 받아들이고 있었다. 타자의 환영은 자신을 미리 애도하던 자, 동시에 해결할 수 없던 난관에 부딪힌 자에게 삶의 의지와 해답을 전한다. 무엇보다 어떠한 타자인가. 쿠아론 감독이 선택했을 이 환상은 가족이나 친구의 형식이 아니라 같은 장소에서 죽음을 경험한 사람’, 즉 우주정거장의 사고 때문에 희생된(심지어 스톤 박사를 위해 희생한) 동료의 형식으로 나타난다. 이 장면에서 그래비티는 하나의 윤리적 물음을 남긴다. 삶을 가능하게 하는 것은 무엇인가. 무엇으로부터 우리는 살고자 하는 의지를 얻고, 무엇 때문에 삶을 탐구하려는 자세를 견지하는가. 이 장면은 어쩌면 인간의 감성과 이성이라는 내면의 원동력을 넘어서 살아갈 이유를 만들어주는 것은 나와 같은 경험 속에서 죽어가는 타인의 목소리라는 사실을 암시한다.

이 글의 서두에서 영화 그래비티에 대한 분석을 통해서 암시하는 동시에 내가 미리 주장하려는 바는 다음과 같다. 만약 SF시라는 장르가 가능하다면, 다시 말해 우리 시대에 합리적 사고와 정서적 사고가 동궤에 놓이는 말하기 방식이 장르화될 수 있다면 그것은 타자에 대한 새로운 윤리적 태도를 정립하는 의지와 떼어놓을 수 없다는 것이다. 내적 성찰과 세계의 탐구라는 두 가지 시선 사이에서, 우리와 똑같이 세상을 바라보며 나란히 선 타자가 있다. 실상 그 타자야말로 우리가 관계할 수 있고 의지할 수 있는 세계의 가장 확고한 지평이다. 그리고 우리는 이 수평적인 토대로부터 응답받을 때비로소 우리는 세계를 살아낼 수 있고, 또한 세계를 기록할 의지를 얻는다. 나는 바로 타자에 대한 윤리적 태도야말로 SF시의 기원이라고 주장하고자 한다.

이 글의 목적은 한국 현대시에서 SF시 장르가 규범화될 수 있는지 그 가능성을 탐구하는 것이다. 1절에서는 그래비티에 대한 분석을 통해 SF시의 가능성과 그 조건, 그리고 SF시 장르의 필요성을 미리 암시하고자 하였다. 이제 문학적인 탐구로서 제2절은 SF 장르의 역사를 정리하는 데 할애된다. 하지만 이 글의 핵심적인 논지와 현대시의 분석만을 확인하고자 하는 사람은 제2절을 건너뛰고 제3절부터 독해하여도 좋을 것이다.

 

2. SF장르의 역사

과학소설(Science Fiction)이라는 단어에서 ‘fiction’이라는 단어는 한국 사회에서 서사 장르를 가리키는 데 통용되고 있다. 이 때문에 SF시라는 용어는 성립할 수 없거나 느슨한 의미로만 통용할 수 있는 것처럼 보인다. 하지만 과학소설이라는 용어를 최초로 사용한 이는 1851년 영국의 시인이자 비평가인 윌리엄 윌슨(William Wilson; 1801 ~ 1860)이었으며, 그는 과학소설이란 그 자체의 시적이거나 진실할 수 있는 즐거운 이야기로 조직된 드러난 과학적 사실이라고 규정했다.1) SF라는 용어를 떠올리는 최초의 과정에서 시적인(poetical)’이라는 단어를 연상했다는 사실은 흥미롭다. 흔히 문학이 욕망된 미래를 예시하고 과학이 실현 가능한 미래를 예시한다는 차이를 떠올려 보았을 때, 윌슨의 용례는 오히려 과학적 사실과 시적인 욕망이 변증하는 순간 SF 장르가 탄생한다고 설명하는 듯하다.

SF문학 혹은 ‘SF적인문학은 언제 탄생했을까. SF의 기원을 설명하는 방식에는 적어도 두 가지가 있다. 하나는 미적 형식으로부터 그 기원을 추론하는 과정이다. 이것은 미국에서는 1970년대 무렵부터 SF에 관한 학문적 연구가 진행되면서 나타난 이해의 방식이다.2) 상당수의 연구자는 메리 셸리의 프랑켄슈타인(1818)SF의 효시로 꼽는다.3) 하지만 브라이언 올디스는 조너선 스위프트의 걸리버 여행기(1726)SF의 효시로 볼 수 있는지 숙고했다. 더 나아가 SF 소설가이자 연구자인 아담 로버츠는 길가메시 서사시의 새로운 세계를 찾아 헤매는 영웅을 SF의 전형으로 이해하는가 하면, 존 밀턴의 실낙원(1674)SF문학의 기원으로 제안한다.4)

SF의 기원을 설명하는 또 다른 방식은 SF문학을 소비할 수 있는 문화적 토대가 형성된 시기를 살피는 일이다. 이 경우 SF 장르를 대중에게 보급하는 잡지가 형성되는 시기가 주안된다. 미국에서 SF라는 용어를 일상적으로 사용하는 데는 휴고 건스백(Hugo Guernsback)의 기여가 크다. 그는 1916년부터 줄곧 ‘Scientifiction’이라는 용어를 사용하여 일군의 작품을 장르화하려고 했고, 19264월 최초의 SF 펄프 잡지 <어메이징 스토리스>(Amazing Stories)를 창간했다. 비록 1929년 건스백은 파산했지만, 1920년대 말에서 1930년대까지 경쟁적으로 SF 펄프 잡지들이 창간되었다. 이로써 1930년대 미국에서 SF 생산하는 작가층과 소비하는 독자층이 형성될 수 있었다.5)

한국의 경우 식민지 시기부터 조금씩 SF문학이 번역되거나 창작되었다. 한국에 최초로 번역된 SF문학은 쥘 베른의 해저 2만리(1870)의 일부를 중역한 해저여행기담이며, 이것은 19073월부터 19085월까지 유학생 학회지인 <태극학보>에 소개되었다. 비록 유학생을 위한 학회지에 수록했다는 한계 때문에 많은 독자가 접할 수는 없었지만, 일본에서 유학하던 박용희가 쥘 베른의 번역에 임했던 동기는 허식공상에 빠진 전래의 소설을 극복하고 유학생들이 과학적 진리를 받아들이도록 하는 데 있었다.

대중을 위해 번역된 최초의 SF문학은 190811월 희동서관에서 출간된 과학소설 철세계라고 할 수 있다. 이는 쥘 베른의 인도 왕비의 유산(1879)을 이해조가 번안한 소설이다. <황성신문> 19081210일의 기사 科學小說 鐵世界를 살피면, 이 작품이 미국의 소설가 가이위니(迦爾威尼)’(쥘 베른)의 소설이며 신지식계발에 유용하기 때문에 추천하고 있음을 확인할 수 있다.6) 이후에도 과학소설 비행선(동양서원, 1912) 제클과 하이드(조선야소교서회, 1921) 월세계여행(박문서관, 1924) 등이 간행되었다. 이러한 작품들은 문해력을 갖춘 소수의 독자에게만 유통되었을지라도 SF문학을 대중에게 알리는 계기가 되었다.

보다 본격적으로 SF장르의 독자층이 형성되려면 과학적 지식을 통해 세상을 이해하는 세대의 출현이 전제되어야 한다. 이 때문에 한국 최초의 창작 SF문학인 김동인의 단편소설 「K박사의 연구」(1929)은 비교적 이른 시기에 등장하지만, 본격적인 SF소설과 그 수용층이 등장하는 시점은 한국전쟁 이후에야 가능했다. 한국전쟁 이후 냉전체제에 편입된 한국 사회에서 과학 교육은 이념 경쟁에서 승리하기 위해서 필요한 것이었다. 출판사들은 경쟁적으로 과학에 관련한 아동서적을 간행했고 어린이과학전집(김용사, 1947) 소년소녀 세계과학모험전집(아데네, 1959) 등이 대중에게 보급되었다.

한국 사회에서 SF장르의 독자층이 형성되는 것은 1960년대 전후의 일이라고 할 수 있다. 과학 교육의 입안과 맞물려 1960년대에 SF장르가 일반화될 수 있었다. 최초의 SF 장편소설인 문윤성의 완전사회(수도문화사, 1967)는 바로 이러한 배경에서 간행될 수 있었던 것이다. 또한 <학생과학>(1955. 11. ~ 1983. 12.)과 같은 청소년 과학 교양지가 창간되며 SF문학이 어린 세대를 매혹하게 된다. 하지만 SF문학을 하위 장르로 이해하는 관점이 지속했다. 이것은 1960년대 SF문학이 근본적으로는 우주를 개척하는 남성 주인공을 등장시켜 제국주의적 남성 문화의 확장을 실현해가는 이데올로기 서사의 변주에 지나지 않았다는 분석처럼,7) 1960년대까지 SF장르가 순수문학의 소재적 변주로만 이해되었음을 뜻한다.8) 이처럼 SF문학의 형성에는 정치적사회적 요구가 큰 영향을 끼쳤으며, 작품의 다양성과 별개로 SF문학을 소비하는 방식은 리얼리즘적이었다고 할 수 있다.

이와는 달리 현재의 SF문학은 1990년대 탈중앙적인 소통의 매체, PC통신이 등장하는 과정을 배경으로 삼고 등장했다. 1990년대는 냉전 체제가 무너지고 자유롭게 소통의 장을 만들어낼 수 있는 네트워크가 형성된 시기이다. 1990년대에 복거일과 듀나와 같은 SF작가가 창작과 비평 양면에서 활동하며 주목받기 시작한다. 또한 2000년대에는 인터넷을 통한 SF 공모전이 등장하면서 장르 소설을 전문으로 하는 작가가 본격적으로 등장한다. 최근 활동하는 김보영김초엽정세랑 작가의 SF소설에서 다루는 주제와 동시대 순수문학에서 다뤄지는 주제는 구별되지 않는다. SF문학은 사회적 관계에 대응하거나(페미니즘), 기후위기를 예각화하거나(인류세), 인류의 미래를 예견하는(포스트휴머니즘) 주제를 다루고 있다.9)

한 가지 간명한 사실은 SF장르의 중심에는 언제나 소설이 놓여있었다는 것이다. 번역과 창작 양면에서 모두 그렇다. 이는 마치 국가와 국가 사이에서 과학적 상상력을 유통하는 방식, 그리고 국가 내에서 과학적 지식을 재생산하는 방식으로서 소설이 적절하다는 것을 암시하는 듯하다. 근본적으로 SF장르가 미래를 예시하는 장르라면, 서정적 순간을 다루는 시 작품보다 서사적 시간을 다루는 소설 작품이 SF적인 것은 타당해 보인다. 시간을 표현하는 데 있어서 소설이 SF적인 인과관계와 합리적 세계관을 표현하는 데 적합하기 때문이다. 하지만 이러한 한계에도 불구하고 이 글이 밀어붙이고자 하는 것은 SF시라는 개념이며, 더 정확히 말해서 다음과 같은 질문이라고 할 수 있다. 우리 시대에 SF시라는 개념은 왜 필요한 것인가.

 

3. SF시의 가능성 : 불안의 정동으로부터 불안의 상상력으로

한국 문화에서 SF문학은 적어도 세 가지 의의를 지니고 있다. 첫째로 SF장르는 지식인 계급이 과학 지식이나 합리적 사고에 대한 대중의 폭넓은 관심을 유도하기 위한 교육의 도구였다. 식민지 시대에 쥘 베른의 SF소설이 한국에 번역되어 소개된 사례가 대표적이다. 둘째로 SF장르는 국가 차원에서 다른 국가와의 기술 경쟁에 임할 수 있는 젊은 세대를 육성하기 위한 매체로 확장한다. 이는 한국전쟁 직후 정부의 과학화기조와 맞물려 과학소설전집이 발간되고 SF잡지가 창간되는 현상으로 나타났다. 그리고 1990년대 이래 SF장르는 PC통신의 성립과 맞물려 대중적 소통의 장으로 변화했다. 이러한 움직임은 SF문학과 순수문학의 경계를 흐릿하게 만들었으며, 여성운동, 환경파괴, 동물권 등과 같은 주제를 공유하게끔 하였다.

중요한 것은 이러한 역사적 전개에서 SF문학은 곧 SF소설이었다는 사실이다. 따라서 귀납적으로 묻자. SF시 또한 SF소설과 마찬가지로 과학적 교육의 도구이거나 과학 지식의 매체가 될 수 있는가. 이러한 목적을 위해서라면 시 장르는 적절한 수단이 될 수 없을 것이다. 왜냐하면 시 장르는 근본적으로 세계에 대한 보편적 앎을 나누는 방식이 아니라 세계에 대한 고유한 표현이기 때문이다. 시에 과학을 도입하는 순간 언제나 과학적 경험에 대한 사적 체험의 승리가 행해지기 마련이다.

그렇다면 SF시의 가능성이 형성되는 시기는 적어도 SF장르가 대중의 다성적인 발화구로 이행하는 1990년대 후반이라고 추정할 수 있다. 다시 말해 SF가 과학 지식의 전달방식이 아니라 과학적 경험을 분유하는 대화 수단으로 인지될 때 비로소 하나의 시 작품에서 SF적인 요소를 발견하는 과정이 의의를 지니게 된다. 최초로 가정할 것은 기술 발전을 공통의 현실로 목격하는’ 1970~1980년대 도시시의 주체가 기술을 주체화의 과정으로 체험하는’ 1990~2000년대 SF시의 주체로 이행한다는 전제이다. 주목할 것은 가능한 현실이 아니라 가능한 주체인 셈이다.

몸 속에 웹 브라우저를 내장하게 되었어. 야금야금 제 속을 파먹어 들어가는 달. 신이 몸 속에 살게 되었어. 신은 이제 몸 속에서 키울 수 있는 존재야. 몸 속에는 사철나무, . 목이 잘린 불상. 금칠이 벗겨진 십자가. 당신이 보낸 천년에 한 번 우는 새. 당신이 내게 올 때 걸었던 최초의 오른발과 왼발. 기어이 제 살을 다 파먹은 달. 그물로 된 달. 그물에 걸린 신들의 꼼지락거리는 손가락들과 발가락들을 생각해봐. 몸 속이 점점 비좁아지고 있어. 십계명을 새긴 돌이 자궁 속을 굴러다니고 있어. 사막을 건너 아버지가 찾아와 내 몸이 신전이니 죽은 아버지가 새벽마다 기도해. 몸 속은 무덤이 아니야. 방금 네가 날 검색했잖니. 서른 닢의 은전도 받지 않고, 새벽은 아직 멀었는데, 쉬지 않고 아버지를 부정해. 더 이상 신전은 몸 밖에는 없어. 이제 낮과 밤은 몸 속에서 만나고, 낮과 밤은 몸 속에서 헤어지고. 신들은 내 몸을 로터스 꽃처럼 먹고 꾸역꾸역 자라. 몸은 구멍투성이야. 신들의 취미는 피어싱. 구멍은 신들의 수유구. 아니면 주유구. 세상은 구멍이야. 만개하는 몸이야. 열리고 닫히는 몸

 

이원, 「몸이 열리고 닫힌다전문야후!의 강물에 천 개의 달이 뜬다(문학과지성사, 2001)

 

본격적 SF시는 아니지만 SF적인 성격을 띠는 이원 시인의 두 번째 시집 야후!의 강물에 천 개의 달이 뜬다를 상기해 보자. 시인은 이미 첫 번째 시집 그들이 지구를 지배했을 때(문학과지성사, 1996)부터 PC, 드라마, 대중음악 등의 소재를 다루면서 대중매체가 인간의 인식 속도에 미치는 변화를 표현하고자 했다. 매체의 영향이라는 주제는 두 번째 시집에서 더 첨예해지며, 몸이 열리고 닫힌다에서는 아예 몸속에 삽입된 웹브라우저라는 이미지로 형상화되고 있다. 이 작품에서 은 웹브라우저로 가득 차 비좁고 끝내 구멍 난 것으로 훼손된다. 이러한 이미지는 첨단 기술에 대한 공포를 표현한다.

더 정확히 말해서 이 작품은 1997년 서비스되었던 웹사이트 Yahoo에 대한 시인의 비판적 인식을 드러낸다. 인간 존재는 웹브라우저에 의해 장악될 것이다. 의미심장한 것은 이 작품이 이라는 타자를 호명함으로써 주제를 강화하고자 한다는 점이다. 새로운 시대에 웹브라우저는 몸속에 살게 된 신이 되었다. 이제 몸은 웹브라우저를 모시는 신전이고, “더 이상 신전은 몸 밖에는 없. 인터넷이라는 세속적인 신성은 이제 기존의 신성성을 파괴할 것이다. 이때 이러한 메시지는 신앙에 근거했다고 보기 어렵다. 시인의 최근 시집까지 살펴보았을 때 신성은 주된 소재가 아니라는 점을 확인할 수 있기 때문이다. 그런데도 과의 관계를 부각하며 시인이 부각하려는 것은 신체의 황량함이다. 신본주의 시대의 종말과 더불어 세계를 상실하는 듯한 불안의식이 두드러지게 된다.

동시대의 첨단 문물에 대한 공포와 불안은 현대시에서 지속해왔던 주제처럼 보인다. 즉 무분별한 도시 발전을 비판하는 작품들을 연상케 한다는 점에서 이 작품은 놀랍지 않아 보인다. 하지만 이 작품을 특별하게 만들어주는 것은 화자이다. 이 작품은 기술적 변화를 목격하는 농민이나 시민과 같은 계급적 입장에서 서술되는 것이 아니다. 대신 단순히 새로운 기술을 받아들이는 사용자를 화자로 내세운다. 웹브라우저를 사용하는 는 마치 웹브라우저 또한 를 사용하는 듯한 감각에 사로잡히는데, 이로써 방금 네가 날 검색했잖니라는 문장은 가능하다. 따라서 야기되는 불안은 사회적 불안이 아니라 실존적 불안이며, 그러한 불안은 하나의 새로운 도구와 접촉함으로써 발생하는 것이다. 세상이 송두리째 재구성되는 듯한 감각이 곧 에 대한 호명으로 표현되는 셈이다.

불안의 근원은 하나의 새로운 발명품이 의 신체를 재구성하는 듯한 이질감이다. 더 정확히 말해서 여기서 를 재구성하는 것은 정보의 패턴이다. 캐서린 헤일스는 현실에 기초하는 전통적 소설과 달리 가상의 시공간에 기초하는 SF문학의 서사를 정보 내러티브라고 부른 바 있다. 이때 정보 내러티브는 물질적 시공간이 아니라 신체와 사이버스페이스 사이에서 정보를 교환하는 패턴이 곧 서사를 이룬다. 헤일스의 독창적 주장은 정보와 접촉하고 수용하며 이해하는 패턴 자체가 곧 우리의 신체를 인식하는 방식을 재구성한다는 것이다. 기술 문명이 발전한 시대에 패턴은 현존을 압도하는 것이다.10) 느슨하게, 이원의 시는 SF적이라고 말할 수 있다. SF시는 SF소설처럼 정보 내러티브를 서사화하는 장르는 아니다. 그러나 SF시는 정보 내러티브의 본질적인 패턴을 형상화한다. 이원의 시는 신성성이 파괴된 신체, 정보를 받아들이는 주유구로 전락한 신체를 표현한다는 점에서 절망적 정동으로 주조된 신체적 패턴을 그려낸다고 할 수 있다.

 

기지가 건설됐다. 사람의 힘으로 막을 수 없는 사람의 힘 덕분이었다. 그로써 달이 사라졌다. 파도가 가라앉았다. 푸른 자정의 순환이 사라진 심해에서 숨죽인 이들의 허파꽈리가 물거품으로 떠올랐다. 죽은 달의 사정액처럼. 앞으로도 영영 기지에는 아무도 살지 않는다. 기지는 빈 기지일 뿐. 이름 없는 군함들이 기지를 조문하고 사라졌다. 기지의 노포핵이 껍질을 벗었다. 커졌다. 우뚝 섰다. 조준과 발사. 때때로 정체가 분명한 다국적 유령선들이 기지를 뚫지 못하고 해체됐다. 파스칼, 얼굴들은 물러나야 해. 물러나서 얼굴들은 기지의 촌에 숨어 있는 자들이 되어야 해. 파스칼이 입을 다물고 있을 때 얼굴들은 사람이 다시 사람이 되는 일의 기진맥진함을 저 멀리 불어 터진 허파들로부터 찾으려 했다. 기지는 홀로 드넓어졌다. 기지의 피스톤 운동을 피해 얼굴들은 멸종 위기에 처했다. 멸종의 미토콘드리아는 생물의 어깨 위로 내렸다. 붉은 눈이었다. 얼굴들은 1헤르츠씩 주저앉는 어깨를 맞대고 서로에게 호흡을 쌓았다. 파스칼은 시간을 가로질러 가려 했다. 얼굴들은 입을 모아 실패한 공작을 이야기했다. 파스칼, 얼굴들에게 남은 건 단 한 번의 기회뿐이야. 기지는 황홀하게 황폐해졌다. 얼굴들은 기지의 핵심으로 모였다. 얼굴들은 융합되고 폭발했다. 백과 흑. 바다에 구멍이 뚫렸다. 기지는 기지로 기지로 기지로 기지를 넓힌다. 기지는 신속하고 정확하게 섬으로 뻗어 온다. 구멍을 지나온 파스칼은 최첨단의 불안을 안고 단단한 바위 해변의 입구에 당도했다. 붉은발말똥게들이 달빛을 생포한 집게다리를 사납게 쳐들고 줄지어 좌로 좌로 이동 중이었다. 파스칼은 해변의 끝에 있는 미래의 기지를 향해 dp5를 움직였다. 과거에 찍히는 파스칼의 발자국들이 점점 더 선연해졌다.

 

김현, 「THE FUTURE」 부분11)글로리홀(문학과지성사, 2014)

 

실존적 정동과 패턴의 측면에서만 SF를 연상케 한다고 볼 수 있는 이원의 시와 달리, 김현의 첫 시집 글로리홀은 뚜렷이 SF적 소재를 차용한 작품집이다. 퀴어 시집의 전형으로 간주할 수 있는 글로리홀에서 비교적 소수의 작품이 SF소재를 다루고 있는데, 여기 「THE FUTURE」는 우주적 규모의 기상이변으로 인해 세상이 멸망하는 과정을 그리는 작품이다. ‘이 사라졌고 푸른 자정의 순환이 사라진 심해에서사람들은 심해에 기지를 건설하면서 생존하고 있다. 그러나 그 기지조차 더 이상 아무도 살지 않는 공간이 되어버린 뒤, ‘다국적 유령선이 나타나 기지를 침략하고자 시도하거나 사람이 부재한 기지가 홀로 드넓어지는미스테리한 사건이 뒤따른다.

이 작품의 서사는 의도적으로 모호하다. “실패한 공작이 일어나고 바다에 구멍이 뚫리며 희망이 사라지는 묵시록적 분위기만이 뚜렷하다. 모호함을 가중하는 것은 기지의 노포핵이 껍질을 벗었다. 커졌다. 우뚝 섰다.”라는 표현처럼 기지가 곧 남근을 연상케 한다는 점이다. 기지가 성애를 연상케 한다면, ‘홀로 드넓어지는 기지란 고착된 성욕을 떠올리게 한다. 더불어 사람을 얼굴들이라는 제유로 총칭하는 것 또한 눈에 띈다. “사람이 다시 사람이 되는 일의 기진맥진함이라는 표현처럼, ‘얼굴들은 사람다움을 잃은 채 숨어있거나 죽어가는 것으로 묘사된다. 이를 배경으로 삼아서 파스칼이라는 인물이 걸음을 옮기고 있다. 그의 걸음은 시간을 가로지르며미래로 나아가는 전진으로 규정된다. 그가 최첨단의 불행을 끌어안은 채 해변의 끝에 있는 미래로 나아가는 것은 곧 이러한 묵시론적 세계를 받아들이는 과정으로 이해된다.

이 시의 과도한 모호성 때문에 유의미한 해석에 도달하려면 징후적 독법으로 옮아가야 할 것이다. 내면, 관계, 세계라는 세 층위에서 모든 것이 병증을 앓고 있다. ‘홀로 드넓어지는 기지로 빗대어 표현된 성욕은 고착된 채 배출되지 못한다. 한편 사람이 다시 사람이 되는 일의 기진맥진함을 깨달은 얼굴들은 숨거나 찾아 헤맬 뿐이고, 애초에 멸종위기에 처해있다. “얼굴들은 융합되고 폭발했다라는 시구처럼 관계는 언제나 파국으로 치닫는다. 마지막으로 바다는 구멍이 뚫린 채 소실되고 있다. 그렇다면 표면상 이 작품의 주제는 욕망의 죽음이고, 관계의 상실이며, 세계의 종말이다. 무엇보다 이 주제의식을 매끄럽게 서사화하지 못하는 시 형식 자체가 가장 근본적인 징후이다.

그런데 이 시는 유희적 태도로 일관하고 있는 것은 아닌가. 이 시를 징후적 독법으로 읽어나가면 결국 자연스럽게 세계에 대한 정합적 인식을 상실한 주체를 유추할 수 있다. 따라서 이 시 또한 불안의식을 주제로 한다. 하지만 이러한 결론은 만족스럽지 않다. 의도적으로 SF적 스펙터클을 차용하고 있다는 사실 또한 고려해야 하기 때문이다. 어쩌면 시인은 SF소재를 차용함으로써 불안을 느끼는위치에서 불안을 상상하는위치로 이행하는 것은 아닐까. ‘달이 사라지는우주적 규모의 상상력부터 멸종의 미토콘드리아라는 현미경적 상상력에 이르기까지, 이 시의 정조인 불안의식은 SF적 상상력에 의해 탄력적으로 변주된다. 이러한 상상 덕분에 세상 모든 것이 위태로운 풍경을 그려내는 마음이 곧 그것과 유희하는 태도로, 이 시의 표현을 빌리자면 황홀하게 황폐해지는태도로 전이될 수 있다.

앞서 이원 시인의 시는 웹브라우저를 최초로 사용하는 세대의 충격을 반영한다. 그는 새로운 매체의 사용자가 느끼는 불안의식을 정보가 삽입된 신체의 이미지로 그려낸다. 그의 몸속에서 육체의 신성성은 정보의 패턴으로 대체된다. 이에 비해 김현 시인의 시에서 불안은 묵시론적 세계관으로 확장한다. 이원의 시에서는 신의 상실이라는 주제 속에서 사람이 무엇에 기댈 것이냐는 물음을 연역할 수 있다. 하지만 김현의 시에서 자아, 타인, 세계가 모두 몰락하는 것으로 묘사된다는 점은 그 어느 곳도 기댈 수 없다는 징후를 표현한다.

그런데도 이원의 SF적인 시로부터 김현의 SF시로의 이행은 중요한 가능성을 지닌다. 김현은 스펙터클과의 유희 속에서 불안을 ‘SF적 문법을 빌려다시쓰기하는 능동적 태도를 보인다. 이로써 새로운 매체가 야기했던 불안의 정동은, 다시금 그 매체적 경험을 빌려 자아관계세계를 재인식하는 태도와 맞닿게 된다. SF가 가능한 미래에 대한 응답이라면, 가능한 미래가 야기하는 수동적 정동을 능동적 상상력으로 이행하는 힘이야말로 바로 SF시가 지닌 중요한 형식인 셈이다.

 

4. 2020년대 SF시의 양상

사회적 기반 없이 이성은 실현될 수 없다라는 유물론적 테제에 덧붙여, 우리는 새로운 사회적 기반을 받아들이는 마음 없이 이성은 실현될 수 없다는 테제를 세워볼 수 있겠다. SF시는 새로운 물질적 기반에 대한 정동적 반응이다. 그런데 우리가 숙고할 것은 새로운 사회적 조건을 수용하기 위해서는 기존의 사회적 조건을 애도해야 한다는 사실이다. 이 이율배반을 우리는 제3절에서 음미할 수 있었다. 디지털 시대에 대한 반응으로서 이원 시인은 신성성이 상실을 애도한다. 또한 김현은 SF적 묵시록을 도입하여 세계 전체를 애도하는 자세를 보인다.

끝없이 발전하는 기술 문명 속에서 인간의 느끼는 불안의식이 SF시의 주조라면, 인간은 어떻게 그 미래를 의연하게 받아들일 수 있는가. 끝없는 발전이 자아내는 두려움은 어떠한 타자에게 기댈 때 극복 가능한 것인가. 이제 ‘SF적인시를 벗어나 최근의 SF시를 논의해 보도록 하자. SF시란 간단히 시인 자신이 SF라고 표명한 작품과 이러한 작품들과 유사한 장르군이라고 규정할 수 있다. 만약 SF시가 고유한 장르적 규범을 가진다면 우리는 SF시를 귀납적으로 살펴보고 SF시의 개념을 얻어낼 수 있을 것이다.

 

절벽만 있는 곳이 우주라면 이 땅이 그랬습니다

 

방독면을 쓴 소년은 하얀 바이러스들이 무릎까지 차오른 번화가로 나갔습니다공중의 소형 비행기들은 날개를 접는 법을 잊어버리고 미지로 날아갔지만소년은 날 수 있다는 사실을 잊어버리고잡초가 무성한 팔을 흔들며 걸었습니다

 

탐사선들이 보낸 미지의 사진들은 이상한 그리움을 불러일으켰습니다만

 

잘리지 않고 남겨진 나뭇가지의 심정으로 소년은 걸었습니다여기저기서 아득한 굉음들이 방사형으로 퍼져가는 날들소형 비행기들은 고물이나 괴물이 될까봐 날개를 접지 않는다는 사실을 늦게야 떠올렸고소년에게 새하얀 하늘은 그저 죽기에 적합할 뿐태초로 향하는 비행기는 없었습니다

 

처음으로 돌아갈 수 없는 곳이 우주라면 이 땅이 그렇습니다

 

그러나 이상하게도 모든 것이 이 땅으로 옵니다목성의 아침 인사였던 새가 이곳으로 왔듯이새가 날아가면 시민들은 연유를 모르는 채 시선을 빼앗깁니다나 또한 너처럼 지구와 너무 다르지 않니라는 눈빛으로가끔은 아침의 거리에서 얼굴을 꺼내 묻곤 합니다나는 누구와 함께 이곳에 온 것이지?

 

김향지, 「지구에서 발견된 필름—SF」 전문얼굴이 얼굴을 켜는 음악(문학동네, 2021)

 

5편으로 이루어진 지구에서 발견된 필름연작은 소재와 주제 양면에서 SF시에 부합한다고 할 수 있다. 이 연작의 주제의식은 그 무엇도 나아지지 않는다는 정체감이라고 할 수 있는데, 「지구에서 발견된 필름—SF」에서는 묵시론적 분위기가 부각되고 있다. 대지는 바이러스로 뒤덮였고, “여기저기서 아득한 굉음들이 방사형으로 퍼져가는 날들이 지속된다. 하늘과 우주는 도피처가 되지 못한다. ‘소년은 저 소형 비행기처럼 미지로 날아가는 방법을 잊었을뿐더러 소년에게 새하얀 하늘은 그저 죽기에 적합할 뿐이다. 다만 처음으로되돌릴 수 없는 삶 속에서 이상하게도모든 것이 이 땅에 도착하고, 또한 시민들은 연유도 없이새를 올려다보고 있을 뿐이다. 여기서 상실된 것은 세상을 바로 보거나 갱신하려는 인간의 의지이다.

음미해 볼 것은 나는 누구와 함께 이곳에 온 것이지?”라는 마지막 시구의 반문이다. 마치 온 세상이 죽음을 받아들이는 듯한 체념의 세계 속에서 왜 시인은 내면이나 세계에서 답을 구하는 것이 아니라 누구와 함께 이곳에온 것인지 묻고 있는가. 왜 그는 최후의 순간 곁을 찾아 헤매는가. 따라서 시인이 근본적으로 문제 삼는 것이 유대감의 상실이라고 유추할 수 있다. ‘바이러스라는 시어로 연상케 하는 코로나 팬데믹이나 굉음이라는 시어로 연상케 하는 전쟁이나 파괴는 유대를 상실케 하는 원인으로 지목할 수 있다. 시인이 회복하기를 체념한 것은 바로 소년시민가 호흡을 나눈다는 감각, 즉 생명의 유대감이다.

그렇다면 SF적 소재는 어떠한 기능을 하는가. 이 작품이 향수하는 것이 생명의 유대라면, 이 작품은 우주적 규모에서 생명의 가없음을 사유하도록 유도한다. 따라서 SF시에서 항상 유대란 휴머니즘을 벗어나 포스트휴머니즘적인 것, 즉 인간을 둘러싼 자연 환경으로써 를 사유하는 것이 아니라 목성의 아침인사였던 새를 사유하는 것이라고 할 수 있다. ‘는 지구의 일부로서 인식되는 것이 아니라 우주의 일부로서 인식된다. 여기 시인이 의식적으로든 무의식적으로든 상상하고 있는 유대의 토대는 바로 인간을 중심에 놓지 않고 성립하는 우주적인 생명의식인 셈이다.

 

우주 밤은 기억을 재생해

밤마다 시간을 다시 살아

저장된 기억이 부분적이고 뒤죽박죽이라

어떤 날은 시 같고 어떤 날은 악몽 같지만

허락된 인생의 절반을 이미 살았다면

이제 지난 삶을 관람하는 것만으로도

남은 생을 모두 살 수가 있는데

이것마저 돈이 들어서 매일 공중 도시의 교각을 타며

이천 개씩 볼트를 조여야 해

 

올 거지?

, 전쟁이 나도.

심하게 싸운 뒤에도 너는 점령군처럼

당당히 왔다 나는 함락당해 기뻐한다

닿아도 돼?

이런 거 묻지 않았잖아

응 근데 오늘은

물어야 할 것 같아서

 

볼트를 하나 조일 때마다 우주 밤에서 재생할 기억을 가다듬는다

 

더욱 생생한 영상을 위해서 그날 입었던 옷 색깔

주고받았던 대화의 단어 하나하나를 복기한다

원하는 꿈을 꾸기 위해 노력하듯

기억을 윤색한다 내 잘못이니까

전쟁이 나도

 

공중도시 긴 교각의 H빔을 조일 때

균형을 위해 양쪽에서 마주보며 조여와야 하는데

그런 작업을 할 때마다 하루에 딱 한 번 마주치는 순간

 

 

할당량을 채우지 못하는 날이 늘어났다

 

작업 패턴 분석: 1/2 지점에서의 지체 현상을 해결 바람

주의: 할당량을 채우지 못하면 미달한 양에 상관없이 지급액의 40%를 삭감한다

 

남의 기억에 접속한다고?

무슨 의미를 찾을 수 있지?

색다른 재미를 위해서라면 그러고 싶지 않아

아니 누군가 되고 싶을 때

난 네가 되고 싶은데

마주 온다고 모두 만나지는 것은 아니니까

 

김원석, 「우주 밤부분12)엔딩과 랜딩(문학동네, 2022)

 

김원석 시인의 경우 기술의 발전이 도리어 인간을 노동의 굴레에 옥죄는 근미래를 상상하고 있다. 노동자들의 작업 패턴과 작업량은 시스템에 의해 관리되고 있다. 그들은 먹고 살기 위해서, 혹은 취미를 위해서라도 매일 공중 도시의 교각을 타며” “이천 개씩 볼트를 조여야만 한다. 그들의 유일한 낙은 우주 밤이라고 불리는 기억재생장치를 사용하는 것이다. 아마도 그들은 자신이 가장 행복했던 시간으로 되돌아갈 것이다. 휴식을 잠시 취하고 나면 다시 일터로 돌아오기를 반복할 것이다. 여기서 우주 밤은 다만 사회 시스템을 유지하는 수단이라는 인상을 남긴다.

한편 똑같은 처지에 놓인 는 애틋한 마음으로 서로에게 위안이 된다. 그들은 상대와 주고받았던 단어 하나, 상대가 입었던 옷 색깔조차 간직하려 한다. 때론 그러한 만남에 사로잡혀 할당량을 채우지 못하는 날도 있다. 더 나아가 이 시는 하나의 SF적인 상상력에 도달한다. ‘우주 밤을 통해서 의 기억을 교환할 수 있다면 어떨까. 즐겁기 위해서가 아니라 아예 나는 네가 되고 싶다’. 존재 이해를 넘어서 존재 일치에까지 도달하기를 욕망할 때 말 건넴은 곧 사랑의 극한을 표현한다.

우주 밤이라는 도구를 상상함으로써 김원석 시인이 예시하는 미래는 두 가지다. 첫째로 기술의 발전은 인간을 사회 시스템의 부품으로 전락시킬 것이다. 사회는 인간의 기억력마저도 효율적인 노동을 위한 수단으로 만들어버릴 것이다. 둘째로 기술의 발전 속에서도 인간은 인간과 유대하는 방식을 찾아낼 것이다. 그것은 지극한 사랑의 이미지, ‘를 일치하고자 하는 욕망으로 표현된다.

이 작품에서 우리가 숙고해볼 것 또한 두 가지다. 더 나은 삶을 위한 사회 시스템의 영구발전과 더 내밀한 존재의 결속을 이루어지는 사랑의 영구지속은 근본적으로 다른 힘이라고 할 수 있을까. ‘우주 밤이라는 도구를 통해 그것이 나란히 놓이듯, 실상 발전의 욕망과 에로스는 동궤에 놓이는 힘은 아닐까. 프로이트는 그렇기 때문에 말년에 에로스의 목적은 개인을 결합시키고, 그 다음에는 가족을 결합시키고, 그 다음에는 종족과 민족과 국가를 결합시켜, 결국 하나의 커다란 단위즉 인류로 만드는 것이라는 생각을 덧붙일 수 있다. 왜 이런 일이 일어나야 하는지는 우리도 모르지만, 에로스가 하는 일은 바로 이것이다라고 반문했다.13) 마지막 물음은 이 글에서 해소하기 어려운 것이다. 왜 기억재생장치의 이름은 우주 밤인가. 아마도 시인은 인간의 기억과 에로스가 우주적인힘을 간직한다고 믿었을지도 모른다. 그러나 확실하지는 않다. 이 물음은 음미할 만한 것으로 남겨두도록 하자.

 

네가 죽을 때까지 내려다볼게

떠나면서 너는 그렇게 말했지만

 

엘리노어, 정말로 보고 있어?

 

아무도 태우지 않은 전철이 이 시간이면 지나가

같은 자리를

 

성냥은 그으면 꺼지고

그으면 꺼져서

 

뭐가 변하고 있는지 잘 모르겠어

왜 처음 겪는 불행도 익숙한 걸까?

 

사람 키우는 게임을 했지

집을 짓고 직장을 구하다가 정말로 사는 모습 같아지면

일시 정지하고 섹스를 했다

 

이렇게는 살지 말자고

 

무서운 표정

벌써 다 자라서 부서진 사람의 얼굴

그래서 우린 눈을 감았나 봐

 

이런 표정은 유전자에 이미 있었던 걸까?

때가 되면 밖으로 나오는 걸까?

네가 뭘 더 알고 있는지 궁금했다

 

게임으로는 언제든 돌아갈 수 있었지

얌전히 서 있던 사람들에게 다시 일을 주고

집을 짓게 했지

 

너를 상상해, 엘리노어

하얀 옷자락을 펄럭이면서

둥둥 떠다니겠지

 

가끔 거기 있는 것 같아

네 눈으로 나를 보는 것 같아

그럴 때면 나는 너무 작은 점이고

 

그러면 덜 가엾고

따뜻해

 

정적 속에서는 모든 게 직선으로 이어지겠지

순환선처럼

 

엘리노어,

너는 미래의 시간에 살고

나는 과거의 빛을 보지

 

여기 있어

여기 있어

 

어떤 말들은 이제 알 것 같다

 

오늘도 전철이 지나가

같은 시간에

 

너의 아이는 어떤 표정을 짓는 어른이 될까

 

엘리노어, 아직 보고 있어?

 

조시현, 「아이들 타임후반부14)아이들 타임(문학과지성사, 2023)

 

김현과 김향지의 시가 세상이 멸망하는 과정을 그린다면, 조시현의 아이들 타임은 아예 지구가 멸망한 이후에 남겨진 기록이라는 형식을 취한다. 이 작품의 제목에는 각주가 달려 있는데, 기록의 연대는 2500년대이며 글쓴이는 지구의 마지막 생존자이지만 빈민이었기 때문에 다른 행성으로 떠나지 못한 채 남겨진 자라고 설정되어 있다. 따라서 이 작품의 목소리는 지구를 떠나간 이주민인 엘리노어를 향한 말 건넴이면서도, 공허한 방백이 될 것을 두려워하는 독백이라고 할 수 있다.

가난하기 때문에 홀로 남은 지구의 생존자, 이것이 자본주의 사회에서 벌어지는 계급 차별의 극적인 과장이라는 것은 쉽게 유추할 수 있다. 지구의 중력에서 벗어나지 못한 이유는 곧 가난에서 벗어나지 못했기 때문인 셈이다. “왜 처음 겪는 불행도 익숙한 걸까?”라는 반문은 빈민층의 불행을 직설적으로 표현한다. 또한 벌써 다 자라서 부서진 사람의 얼굴의 이미지와 이어지는 이런 표정은 유전자에 이미 있었던 걸까?”라는 진술은 그러한 불행이 누대에 걸쳐 상속되는 것임을 암시한다.

의미심장한 것은 남겨진 자가 타인의 시선을 요구한다는 점이다. “엘리노어, 정말로 보고 있어?”라는 물음처럼 가 바라는 것은 엘리노어의 시선이다. 이 요구가 극적으로 느껴지는 이유는 사람 키우는 게임을 플레이하면서 을 주고 을 짓게 하고 있었다는 것 때문이다. 자연스럽게 다음과 같은 연상이 가능해진다. 마치 게임 캐릭터를 바라보듯, ‘는 엘리노어가 를 내려다 보아주기를 바라고 있다. 다시 말해 는 우주로 떠난 이주민을 향해 최소한의 관심을 간청하고 있는 셈이다. 그렇기에 이 시는 엘리노어, 아직 보고 있어?”라는 물음으로 마무리되며 남겨진 자의 비참은 심화한다.

 

5. 무엇으로부터 답을 구하는가

SF시란 무엇인가. 이 글에서 소략한 결론을 내리자면, SF시에서 세계란 우리에게 주어진 현실에 대한 부정태이다. 한 해의 간격을 두고 간행된 김향지김원석조시현 시인의 SF시에서 공통된 것은 묵시록적이거나 멸망해 버린 현실이다. 그들이 그려낸 것이 가까운 미래이든 먼 미래이든 현실은 사람이 살아내기에는 너무나 괴로운 공간으로 그려진다. 어떤 의미로 이것은 여러 번의 참혹한 사건과 코로나 팬데믹을 겪은 세대가 지닐 수밖에 없는 세계관의 투영일 수 있다. 혹은 문명이 곧 자연이 되어버린 이 시대의 굴레로부터 벗어나기를 포기한 세대의 세계관일 수도 있겠다.

그런데 이렇게 물을 필요가 있다. 삶의 원천은 주어진 사회의 물질적 조건만이 아니지 않은가. 우리가 오늘 하루를 살아내고자 하는 힘은 타인의 목소리와 타자의 몸짓을 확인하는 순간에도 얻어지는 것은 아닌가. 김향지 시인의 물음을 빌리도록 하자. 그는 질병이 창궐하고 어떤 붕괴가 암시되는 미래를 상상한 뒤 나는 누구와 함께 이곳에 온 것이지?”라고 물었다. 그것은 더는 살아낼 수 없는 세상이 응답하기를 기다리는 것이 아니라, 이 고통스러운 세상을 견디는 또 다른 생명을 향해 답을 구하는 방식이라고 할 수 있다.

바로 이 물음에 응답하기라도 하듯 김원석 시인은 같은 입장에 놓인 타인을 그려낸다. 그것은 사람과 사람 사이의 말 건넴을 통해 삶의 이유를 발견하는 휴머니즘적 입장이라고 할 수 있다. 한편 김향지 시인과 조시현 시인은 위를 향해묻는다. 그들은 우주를 향해서, 이 세상을 살아낼 이유가 무엇인지 추궁한다. 세상의 중심이 인간이기를 폐기한 이후에 이 무엇인지 묻고 있다는 그들의 질문 방식은 놀라운 것이다. 이들의 시는 살아갈 이유가 없는 세상에서 인간이란 무엇인지, 또한 소외된 인간에게 세상이란 무엇인지 되묻기 위해서 가능한 미래를 시 장르를 통해 상상한다. 그들이 찾아 헤매는 것은 삶의 이유고, 더 근본적으로는 삶의 정당함을 가능케 하는 타인과 타자와의 관계이다.

지금까지 이 글에서 제기한 질문과 결론은 섣부른 것이기도 하다. 그것은 SF시가 하나의 장르로 형성될 수 있을 만큼 그 작품의 양이 담보되지 않기 때문이다. 그렇지만 우리는 SF시가 매개하는 중요한 물음을 최근의 시에서 발견한다. 그것은 바로 인간에게 삶이 가능한 것이라면 삶의 조건은 물질의 충족만이 아니라는 점이다. 삶을 홀로 짊어지지 않는다는 것, 여기 함께 이곳에 온 것임을 확신할 때 삶은 긍정될 수 있다. 문명이 물질로부터 삶을 부양할 때, SF시는 관계로부터 삶을 예시한다. 사람은 그저 살아있다는 사실만으로 삶을 용납할 수 없다. SF시가 찾아 헤매는 것은 삶을 확신하기 위한 조건이다. 그들이 행하는 최초의 실천은 곁을 향해 말 건네는 것이다. 그 곁에는 쉽사리 응답하지 않는 우주가 놓인다. 저 막막한 어둠속에 인간을 왜소한 점으로 보이게 만드는 가없는 타자의 세계가 놓인다.

  • 1) Science Fiction이라는 표현을 최초로 사용한 용례는 윌리엄 윌슨의 평론집 A Little Earnest Book Upon A Great Old Subject: With The Story Of The Poet-Lover(1851)10장에서 발견된다.  “Science-Fiction, in which the revealed truths of Science may be given interwoven with a pleasing story which may itself be poetical and true.” 이 인용구는 미국 사학자 H. 브루스 프랭클린(Howard Bruce Franklin; 1934 ~ )의 홈페이지에서 재인용하였다(https://www.hbrucefranklin.com/articles/history-of-science-fiction/).
  • 2) 대표적인 1970년대 SF문학 연구서로는 브라이언 올디스의 10억 년의 잔치(Billion Year Spree; 1973)와 다르코 수빈의 과학소설의 변형(Metamorphosis of Science Fiction; 1979) 등을 꼽을 수 있다.
  • 3) SF문학의 효시를 프랑켄슈타인으로 보는 관점은 한국 SF 연구자들에게도 폭넓게 수용되었다. 고장원, SF의 법칙, 살림, 2008, 26쪽 참조.
  • 4) 더 정확히 말해서 아담 로버츠는 메리 셸리의 프랑켄슈타인과 더불어서 퍼시 셸리의 마브 여왕(1813), 윌리엄 블레이크의 천국과 지옥의 결혼(1793), 존 밀턴의 실낙원(1674) 등으로 SF기원을 소급한다. Adams Roberts, Sciencie Fiction, Routledge, 2000, p.55 참조.
  • 5) 셰릴 빈트·마크 볼드, 송경아 역, SF 연대기 - 시간 여행자를 위한 SF 랜드마크, 허블, 2021, 1장 참조.
  • 6) 科學小說 鐵世界」, <황성신문> 1908. 12. 10.
  • 7) 장수경, 「1960년대 과학소설의 팽창주의 욕망과 남성성」, 아동청소년문학연구 23, 245~277쪽 참조.
  • 8) 이지용의 최근 연구 또한 문윤성의 작품 세계를 분석하며 분단국가라는 거대한 사회적 구조 안에서 대중문화로서 다양한 서사를 형성하는 것이 얼마나 어려웠는지를 확인하게 해준다라고 결론 내리고 있다(이지용, 「한국 SF 소설의 역사가 보여 준 특징과 현재」, 문명과 경계 6, 2023, 236).
  • 9) 이지용, 위의 글, 248쪽 참조.
  • 10) 캐서린 헤일스, 우리는 어떻게 포스트휴먼이 되었는가, 열린책들, 2013, 80.
  • 11) 본래 글로리홀 전반의 시에는 각주가 달려있다. 각주로는 가상의 내용을 부기하거나 한 시구를 어떻게 감상해야 하는지 안내하는 내용이 덧붙여진다. 여기서는 각주를 제외한 본문 전체를 인용하였다.
  • 12) 우주 밤이라는 시어에 다음과 같은 각주가 달려 있다. “2039, S사에서 개발한 기억 재생 장치. 2042, 정부는 우주 밤의 미성년 사용을 금지했다. 삼 년 간의 베타 테스트 후 유료화되며 전 세계적으로 수많은 폭동이 일어났다. 테스트 초기, 논란이 되었던 기억 조작 의혹은 단순한 기기 조작 오류로 밝혀졌으나 의도적 오작동으로 기억을 훼손하는 사용자들은 점점 늘어났다.”
  • 13) 지그문트 프로이트, 김석희 옮김, 「문명 속의 불만」, 문명 속의 불만, 열린책들, 2020, 301.
  • 14) 본래 제목에 다음과 같은 각주가 달려 있다. “2888년 지구에서 발굴된 일기장으로 2500년대에 쓰인 것으로 추정된다. 글씨가 매우 비뚤고 군데군데 얼룩이 져 있어 일부는 추측으로 메웠다. 기록자는 지구의 거의 마지막 생존자로 보이며, 때문에 기록은 상상으로밖에 채울 수 없었던 지구의 마지막을 복원하는 일에 매우 귀중한 사료가 되었다. 기록자가 도시 빈민이었기에 적절한 때 우주로 떠나지 못했을 것이라고 연구가들은 덧붙인다.”

추천 콘텐츠

박형준 ‘나’를 넘어 ‘우리’가 된 풍경과 마음 ― 길상호 시집, 『왔다갔다 두 개의』, 시인의 일요일, 2024. ― 박경희 시집, 『미나리아재비』, 창비, 2024.

‘나’를 넘어 ‘우리’가 된 풍경과 마음 ―길상호 시집, 『왔다갔다 두 개의』, 시인의 일요일, 2024. ―박경희 시집, 『미나리아재비』, 창비, 2024. 박형준 로베르트 발저는 셋방을 전전하면서도 작가로서 좋은 글을 쓸 수 있는 다락방에서 살기 원했다. 나에게 그의 책 『산책자』(한겨레출판, 2017)에서 가장 잊히지 않는 장면이 있다. 그것은 「빌케 부인」의 한 단락이다. 셋방살이를 하던 집주인 할머니가 죽고 난 뒤 얼마 지나지 않은 오후에 주인공이 그녀의 텅 빈 방에 들어가 주인을 잃고 용도가 사라진 옷가지와 소지품을 바라보는 장면이었다. 이제 이 세상을 떠난, 하지만 자신에게 조금은 따뜻하게 대해 주었던 집 주인 할머니가 텅 빈 방에 남기고 간 옷가지를 바라보는 장면에서 생의 이면에 어른거리는 비현실적이기까지 한 깊은 애수가 느껴졌다. 발저는 이 작품에서 한 번이라도 가난과 고독을 경험한 사람은 시간이 지난 다음에도 타인의 가난과 고독을 더 잘 이해한다고 말한다. 그러므로 우리는 타인의 불행이나 고통, 그리고 타인의 무력함과 죽음을 조금도 덜어 주지 못하지만 최소한 타인을 이해하는 법이라도 배워야 한다는 것이다. 나는 이번에 읽은 두 권의 시집인 길상호의 『왔다갔다 두 개의』(시인의 일요일, 2024)와 박경희의 『미나리아재비』(창비, 2024)에서 자신과 타자가 체험을 통해 서로 응시하고 격려하는 장면들을 만날 수 있었다. 비록 그 만남이 상처나 누추함에서 완벽하게 벗어나게 해 주지는 못하더라도 그 만남을 통해 서로를 이해하며 내가 아닌 우리로 거듭날 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다. 이들의 세계는 규율과 계획에 의해 설계된 대도시와는 멀리 거리를 두고 있다. 이들은 그것들에 의해 부서지고 상처 입은 시간들을 끌어모아 과거를 향해 아득한 시선을 던지고 있으며, 그 속에 삶의 절규가 살고 있음을 우리에게 각인시킨다. 길상호의 시집이 은둔자의 삶과 그 안의 고독의 심연을 빼어난 서정으로 보여 주고 있다면, 박경희의 시집은 ‘나’를 지운 자리에 ‘우리’를 들어앉히며 버려지고 상처 입은 과거가 사라진 것도 그 자체의 형상을 잃은 것도 아니라는 점을 이야기의 감응으로 전해 준다. 우리는 이들의 시로부터 대도시에서 외면당하고 추방된 사물들이 간직한 최초의 움직임을 다시 만날 수 있으며, 그 사물들과 어우러진 장면과 추억들이 경이로운 생물과 마찬가지로 살아 움직이는 것을 확인할 수 있다. 풍경과 마음의 혼융―길상호 시집 『왔다갔다 두 개의』 길상호 시의 특징 중 하나는 시에 나타난 풍경 묘사가 곧 시적 화자의 마음의 상태라는 점이다. 그는 언어의 연금술사처럼 풍경이 자기 존재가 되고 그 풍경 속에서 다시 자신의 존재가 무한하게 흩어지거나 확대되는 지점을 지극히 섬세한 감각으로 보여 준다. 난해하거나 복잡하지 않은 나직나직한 이미지의 단순성과 리듬으로 자신의 심정을 풍경화하는 그의 시는 주체와 타자가 분리되지 않는 말의 오묘한 상태에 닿아 있다. 겨울잠이 풀리고 강변의 진흙은 아가리를 벌린다 물안개가 만든 꿈속을 오래 어슬렁거리느라 진흙은 배가 고프다 진흙의 아가리에 침이 고이고 검고 부드러운 입술엔 어떤 밤이 뜯어 먹다 남긴 고라니의 앞다리 두 개가 물려 있다 두툼한 뒷다리 두 개는 더 먼 곳까지 가서야 피의 걸음을 놓았다 진흙은 이빨 없이도 천천히, 아주 천천히 음미하면서 목마르게 끝난 짐승의 죽음을 소화시킨다 털과 가죽과 뼈와 발굽 고라니를 물가로 이끌던 아픈 육체 진흙의 아가리 속으로 두려웠던 시간이 긴 발자국 유서와 함께 서서히 사라진다 ―「진흙이 입을 벌릴 때」 전문 이 시의 화자는 언 강물이 풀린 초봄에 강변에 나와 있다. 화자는 얼었던 강이 녹으며 진흙으로 변해 버린 강변을 거닐며 주변의 풍경을 바라본다. 시에 물안개가 나오는 것으로 보아 아직 완연한 봄이 온 것 같지 않다. 겨울에서 봄으로 바뀌는, 그래서 두 계절이 함께 있는 환절기가 이 시의 배경일 듯싶다. 이런 때일수록 남아 있는 추위가 더 춥게 느껴지면서도 또 한편으로 봄을 고대하는 심리 역시 상승하기 마련이다. 화자는 그 양가감정 속에서 강변에서 강물을 바라보고 있다. 물이 풀리며 강변은 녹기 시작한 진흙 덩이로 어수선한데 화자는 물안개가 걷히자 진흙 속에 고라니 사체가 빠져 있는 것을 목격한다. 그리고 진흙에 점점이 찍힌 고라니 발자국도 눈에 띈다. 아직 겨울의 냉기가 남아 있는데도 진흙은 볕에 풀리며 아주 천천히 고라니 사체와 발자국을 삼킨다. 이 시는 아마 위와 같은 내용을 담고 있지 않을까 추측된다. 그러나 시 어디에도 ‘나’는 보이지 않는다. 황량한 강변의 초봄 아침에 진흙이 고라니의 사체를 삼키는 풍경 묘사를 감정의 동요 없이 객관적 시 쓰기로 전개하고 있을 뿐이다. 그런데도 이 시를 읽으면 시인의 마음이 보인다. 안타깝고 슬픈 장면인데 이상하게 평안하고, 겉으로는 조용하지만 내적으로 힘찬 생명력이 느껴진다. 시인은 겨울에 다른 짐승들에게 사냥당할 위기에 처한 고라니가 본능적으로 물가까지 도망치다가 강물 위에 얼어붙은 채로 죽어 있던 사건과 봄이 되어 진흙이 풀리면서 고라니가 그 속으로 빠져드는 장면을 담담하게 전달한다. 그러나 이 시를 끌고 가는 주체가 진흙만은 아니다. 이 시는 두 부분으로 나누어 읽을 수 있다. 첫 번째는 겨울을 견딘 진흙이 녹아 가는 과정을 “물안개가 만든 꿈속을 오래 어슬렁거리”다가 “아가리”를 벌리는 것으로 시작하여 육식성이 부여된 진흙이 “검고 부드러운 입술”로 “어떤 밤”에 사냥당하여 갈가리 찢긴 채 죽은 고라니의 앞다리 두 개를 삼키는 장면까지이다. 여기까지는 진흙이 시의 주체라고 할 수 있다. 그런데 “고라니의 앞다리 두 개가 물려 있다”의 뒤에 다른 연으로 분리된 “두툼한 뒷다리 두 개는 더 먼 곳까지 가서야/ 피의 걸음을 놓았다”에서 주체가 고라니로 바뀌는 것을 알 수 있다. 사냥을 당해 갈가리 찢긴 고라니는 앞다리 두 개를 진흙 앞에 걸치고 있지만, 마치 강 저편으로 던져진 듯이 두툼한 뒷다리 두 개는 강물 위에 “피의 걸음”을 흩뿌려 놓고 있다. 진흙은 물 한 모금도 마시지 못하고 끝난 생명을 아주 천천히 음미하면서 소화한다. 그런데도 강물에 얼어붙은 채로 털과 가죽과 뼈와 발굽으로 형해화된 고라니는 자신이 언 강가에 피와 함께 남긴 발자국을 유서처럼 간직한 채 왕성하게 입을 벌리는 봄기운이 맹렬하게 싹트는 진흙 속으로 사라지는 것이다. 결혼식에 갈 땐 로션을 장례식엔 스킨을 조금 발라주세요, 죽은 사람과 산 사람이 함께 행진하는 날엔요? 그런 날은 좀체 없다니까요, 아, 저에겐 그런 날뿐인걸요 ―「로션과 스킨」 부분 대야에 비친 자신을 사랑하세요, 다른 얼굴이 보여도 그냥 주워 사용하세요, 미끄러운 날은 금방 지나갈 거예요. ―「이거 좋은 거예요」 부분 이정현의 시집 해설에 따르면 길상호의 이번 시집은 심한 병증 가운데 씌어졌다고 한다. “피 한 방울로 다 알 수 있어요”(「혈당검사 수첩」)라는 시행이 말해 주듯, 길상호 시인은 면역 체계가 흐트러지는 원인 불명의 병에 걸리면서 매일 약을 먹어야 하고, 책을 읽을 수도 없고, 하루에도 세 번 혈당 수치를 재야 한다고 한다. 이 시집에는 그러한 임상 기록을 담은 시편들, 함께 살던 여러 마리의 고양이를 떠나보낸 사연과 “남은 고양이 꽁트”(「시인의 말」) 등 자신의 병적 기록과 함께 주변 사람들과 반려동물에 대한 애틋한 사랑 이야기를 담고 있다. 인용한 「로션과 스킨」은 로션과 스킨이라는 메타포를 이용해 삶과 죽음이라는 특징을 결혼식과 장례식으로 드러내면서 죽음과 삶이 함께 행진한다는, 그 양자를 넘나들 수 있는 가능성을 타진한다. 또 「이거 좋은 거예요」에서는 아픈 삼촌을 위해 비누를 사 온 조카의 말을 통해 “대야에 비친 자신을 사랑”하는 법이 무엇인지를 간접적이지만 나직하게 전해 준다. 아마도 시인은 조카가 선물한 비누로 아침마다 얼굴을 씻으며 대야의 물속에서 새롭게 다시 태어나는 자신의 모습과 조우할 수 있으리라. 시집의 마지막 시편에 나타나듯 절망이 우리를 ‘빗에 사이사이 끼는 때’처럼, “저 수심 깊은 대야”에 던져 버리려고 하더라도 삶의 책은 “페이지가 차르륵 젖어 더는 읽을 수 없더라도, 포스트잇으로 표시를 해 두었으니”(「독서는 금지」) 언제든 다시 이어 갈 수가 있다. 하여, 나는 시인이 「진흙이 입을 벌릴 때」에서 진흙 속으로 사라진 고라니의 “긴 발자국 유서”를 절망을 넘어서고자 하는 의지로 읽으며, 당신은 멀리 있지만 “우리라는 말이 있어서 참 다행입니다”(「이도 저도 아닌 것들」)라는 따뜻한 말과 시로 다시 뜨겁게 이어져 가고 있다고 믿는다. 시로 쓴 마을사―박경희의 시집 『미나리아재비』 박경희의 『미나리아재비』를 즐겁고 안타까운 마음으로 읽었다. 아니, 반대로 안타까웠지만 즐겁게 읽었다고 해야 되리라. 박경희의 시집에는 토속어나 순우리말이 시 중간중간에 별처럼 박혀 있어 시를 읽는 재미를 배가시킨다. 예를 들어 한 행으로 된 시 “사그랑이 된 바구니는 굴러다니고 기스락물이 깍짓동에 떨어진다”(「그렇게라도 짖어보는 것이다」)가 대표적이라고 할 수 있다. 이는 겉은 멀쩡해 보이지만 삭아 버린 바구니가 굴러다니고 낙숫물이 참깨나 콩대를 묶은 깍짓동에 떨어진다는 뜻일 게다. 그런데 이런 식으로 시를 표준화하고 의미화시키면 원래의 시행이 가지고 있던 살아 움직이는 말맛이 사라져 버린다. 이 시집을 읽으며 모르는 토속어가 나오더라도 굳이 사전을 찾아가며 읽을 필요가 없다. 이 시집의 가장 큰 장점은 사람들 속에서 살아 있는 말들과 이야기이며, 그리고 그 말과 이야기가 어우러져 이뤄 낸 한 마을의 아득하고 신화적인 풍경이 살냄새처럼 우리에게 다가온다는 데에 있다. 박경희 시인은 우리가 모르는 말들, 사라져 가는 풍경들을 붙잡고 수집해 그것을 사유하고 이야기로 만들며 절대 잊히지 않는 살아 있는 이미지의 마을사로 창조한다. 책 속에 박제되어 시를 위한 시에 그치고 마는 이미지가 아닌, 책 속에서 걸어 나와 이미지가 삶이 되고 이야기로 번져 가는 진경을 우리에게 선물한다. 때로는 그렇게 태어난 시가 너무나 능청스러워 다음 시에 나오는 할머니처럼 읽는 동안 얼굴이 살짝 붉어지기도 한다. 저승 물길 헤치며 이승으로 돌아오다가 육지 문턱에서 쓰러졌다 부여잡은 가슴에 갈고리달이 박혔는지 뽑히지 않았다 파도가 일 때마다 세상 온갖 별이 눈물로 흥건했다 울컥울컥 올라오는 바닷물을 토하며 새삼 물질하던 당신 모습이 선명하게 보였다 옴마, 살았네 살았어 저승 돈 벌어 온다더니 저승 갈 뻔했다고 영감 죽은 지 십 년 만에 남정네와 입 박치기 했다는 말에 얼굴 벌게지던 할머니가 웃으며 병원 차 타고 갔다 바다가 잠시 숨 멈춘 순간이었다 ―「바다, 잠시 숨을 멈추다―구룡포 해녀들의 숨비」 전문 박경희의 이번 시집은 위의 시가 보여 주듯 죽음과 또는 죽음 근처까지 간 마을 사람들의 이야기를 하나하나 해학스럽지만 감칠맛 있게 전해 준다. 슬픈데 웃음이 나오는, 웃음이 나오는데 슬픈 이야기들이 서로 어우러져 어떤 순간에는 손에 땀이 배기도, 농사꾼을 홀대하는 사회에 화가 치밀기도, 그러다가 서로의 마음을 가만가만 짚어 주는 따스함에 슬픔이나 분노가 눈 녹듯이 사라지게 한다. 위 시만 해도 그렇다. 아마, 이 시를 영화로 옮긴다면 할머니 해녀가 저승 돈 벌어 온다고 물질하다가 그만 심장에 이상이 생겨 젊은 구조대원으로부터 인공호흡을 받는 장면에선 그것을 지켜보는 동네 사람처럼 우리들도 숨도 못 쉬고 가슴을 졸였을 것이다. 그리고 할머니가 깨어나자마자 환호성이라도 지를 듯 “옴마, 살았네 살았어” 하면서 “영감 죽은 지 십 년 만에/ 남정네와 입 박치기 했다”고 동네 사람들이 놀리는 장면에선 우리들도 신나서 박수를 쳤을 것이다. 마지막 장면인 바닷속에서 죽었다 살아 나온 할머니가 그만 그 소리에 얼굴이 빨개졌다가 웃으며 병원 차를 타고 가는 모습에서 우리는 비극일 수 있는 사건이 해학으로 바뀌는 살아 있는 입말의 마술적인 힘에 감탄했을 것이다. 그리스 시인 시모니데스는 귀족의 화려한 파티에 참석했다가 잠시 자리를 비운 사이 강풍이 몰아쳐서 집이 순식간에 무너져 사람들이 죽게 되자, 대리석이나 돌 더미에 깔려 형체도 알아볼 수 없는 죽은 자들의 이름을 그들이 앉았던 자리를 기억해 내어 하나하나 호명하며 시를 짓고 시체의 주인을 찾아 주었다고 한다. 그는 파티 풍경을 한 장의 그림으로 기억 속에 간직했던 것이다. 그는 이후 기억의 시인으로 불리게 되었다. 이 일화에서 알 수 있듯 시모니데스에게 시란 ‘이야기하는 그림’이다. 박경희의 이번 시집에서 만나게 되는 것도 이 ‘이야기하는 그림’이다. 그의 시는 위의 시에서처럼 매우 쉬운 말과 친근한 정서를 바탕으로 하고 있지만 그런 이야기를 한 장의 사진처럼 이미지에 압축해서 빼어난 서정의 구조로 들어앉힌다. 그래서 시의 주어가 ‘나’가 아니라 ‘우리’가 된다. 특히 제2부의 시편들은 “동네 막내 강 씨 아저씨”(「동네 막네」)가 환갑을 넘을 정도로 도회지와 단절된 마을에서 코로나 팬데믹으로 마을 사람들 모두가 ‘마스크’를 써야 하는 상황을 유머러스하게 보여 준다. “오디에도 역병이 보이지 않는”데 마스크를 써야 하고 매달릴 사람이 전부 다 이승에 없어, “그저 무탈하게 지나가길 바랄 뿐 뭐가 있간 에휴, 참말로 지랄맞은 세상이여”(「워쩌겄어」)라는 마을 노인의 체념과 한탄에서 우리 농촌 현실의 적나라한 실상과 마주할 수 있다. 하지만 이 마을은 할아버지가 글을 몰라도 서울로 병 고치러 간 아내 소식이 궁금하여 ‘소 다섯 마리 그림’(「오소」)을 그려 편지로 보내면 그걸 받고 할머니가 소 걱정으로 애가 달아 금세 내려오는 곳이다. 서로 간에 이심전심이 통하는 곳이며, 자신이 그림에 소질이 있다는 할아버지의 능청이 글이나 인터넷보다 더 강력한 위력을 발휘하는 곳이다. 마루에 앉아 머윗대 껍질을 벗기면서 저승 갔으면 그쪽 세상에서 잘 살 일이지 이승은 왜 들락거리느냐고 보이지도 않는 분 타박이다 살았을 적에 그리 모질게 마음고생시키더니 무슨 할 말이 있어서 이승 문턱을 넘느냐고 사발째 욕을 퍼붓는데 옆에 있던 내가 슬금슬금 비키니 개가 이러지도 저러지도 못하고 제집만 들락거렸다. ―「꿈자리」 부분 어머니의 꿈에 아버지가 나타나자 어머니는 이미 이 세상에 없는 사람인데도 남편을 타박한다. 살았을 적에도 그렇게 마음고생을 시키더니 무슨 하고 싶은 말이 있어서 이승의 문턱을 넘느냐는 것이다. 그 말을 듣고 내가 슬금슬금 마루에서 비켜나자 마루 밑에선 개가 이러지도 저러지도 못하고 제집만 들락거리며 안절부절이다. 죽은 사람조차도 잘못하면 타박을 받고 죽은 사람이 산 사람을 걱정하는, 자연의 생명과 사람이 한데 이어진 이곳은 현대인들에겐 아득하게 멀리 떨어져 있는 세계일 것이다. 하지만 시인은 전설 같기도 하고 신화 속 같기도 한 그 세계가 무너져 가더라도 그 큰 몸집을 지탱하는 것을 포기하지 않는다. “안간힘으로 받쳐 든 벽에 선명하게 찍힌 손자국”(「손자국」) 같은 결기 어린 모습으로 우리들의 이야기를 선명한 그림처럼 들려주고 있다.

계간 시작 박형준 체험만남풍경마음마을사 2024
나희덕 [문학평론] 수많은 노래는 한 사람의 울음에서 시작되었다 : 고(故) 신경림 시인을 추모하며

수많은 노래는 한 사람의 울음에서 시작되었다 고(故) 신경림 시인을 추모하며 1. 1970년대 민중시와 『농무』의 발견 창비시선 500번을 기념하는 특별시선집 『한 사람의 노래가 온 거리에 노래를』(신경림 외 지음, 창비 2024)이 올해 3월 출간되었다. 이 시선집 제목은 신경림의 시 「그 여름」에서 따온 것이다. 한 사람의 울음이 온 마을에 울음을 불러오고 한 사람의 노래가 온 고을에 노래를 몰고 왔다 구름을 몰고 오고 바람과 비를 몰고 왔다 ―「그 여름」(『농무』) 부분 온 거리에 울려 퍼지는 ‘노래’는 ‘한 사람의 울음’과 ‘한 사람의 노래’에서 시작되었다. 그리고 그 노래는 구름과 바람과 비를 몰고 오면서 사람뿐 아니라 천지만물에 가닿았다. ‘울음’과 ‘노래’가 지닌 이러한 확장력을 떠올려볼 때, 신경림의 『농무』(창작과비평사 1975)가 50년을 이어온 창비시선의 출발점이었다는 사실은 여러모로 의미심장하다. 1970년대 중반은 『창작과비평』이 시민문학론에서 민족문학론으로의 전환을 모색하면서 민중시의 새로운 모델을 필요로 하던 시기였다. 『농무』의 발문에서 백낙청은 시집 『농무』의 완성을 “민중적 경사”라고 말하며 “그의 많은 작품들은 리얼리스트의 단편소설과도 같은 정확한 묘사와 압축된 사연들을 담고 있는 동시에 민요를 방불케 하는 친숙한 가락을 띠기도”1) 한다고 상찬했다. 1960년대 김수영을 적극적으로 옹호하던 그가 “민중이 잘 알 수 없는 ‘난해한’ 문학”2)을 경계하며 난해하지도 저속하지도 않은 시의 미덕을 신경림에게서 발견한 것이다. 1974년 『농무』가 제1회 만해문학상 수상작이 된 것은 이러한 배경 속에서 이해할 수 있다. 염무웅은 신경림 시의 민중성이 ‘체험적 현실’에서 나왔음에 주목하고, “자기 현실과의 정직하고도 치열한 대결을 통해 위장하거나 은폐되지 않은 민중 자신의 목소리가 긴밀한 시적 형상을 획득”3)했다고 보았다. 신경림은 이처럼 농촌의 현실을 구체적이고 핍진한 언어로 그려낸 시뿐 아니라 「농촌현실과 농민문학」 「문학과 민중」 등의 평론을 발표하며 농민문학론을 개진하기도 했다. 1970, 80년대는 신경림을 비롯해 이성부, 조태일, 김지하, 정희성, 이시영, 김준태, 김남주 등이 민중시의 새로운 방향성을 만들어나간 시기였다. 이러한 흐름의 첫 물꼬를 튼 시집이 바로 신경림의 『농무』였다. 2. 노래와 이야기, 시의 씨줄과 날줄 염무웅의 「무엇이 민중성의 시적 구현을 가능하게 하는가」는 『농무』가 출간된 지 30년 만에 이 시집의 역사적 위치를 한층 넓은 원근법 속에서 읽어낸 글이다. 그는 한국시가 지닌 민중성의 사회사적 근거와 맥락을 밝히면서 신경림 시의 독특한 화법과 시언어의 조직원리를 분석한다. 먼저 「그날」에 대해서는 “고도의 정치적 비판을 함축하고 있으”면서도 시의 화자가 직접 드러나지 않은 채 “순차적으로 카메라 앵글을 돌리는 장면화(場面化) 기법을 사용함으로써” 미장센 구성에 성공했다고 보았다. 그리고 한행을 하나의 율격 단위로 할 때 3음보의 율격을 지닌 「그날」과 4음보의 율격을 지닌 「경칩」이 율격이나 분위기가 사뭇 다르지만, “엄밀하게 계산되고 통제되는 구심적 조직”4)을 지녔다는 점에서는 마찬가지라고 했다. 이러한 분석은 농촌이라는 소재와 민중성이라는 주제, 인물의 정동을 중심으로 『농무』를 이해해온 기존의 관점을 시의 구성원리나 재현방식 등으로 넓히는 계기가 되었다. 유종호는 「서사 충동의 서정적 탐구」에서 신경림 단시의 특징을 “서정적인 주조에 서경(敍景)이 추가되고 그 속에 서사(敍事)적 충동을 내장하고 있”5)다고 설명했다. 그는 신경림의 시적 성취가 서정성과 서사성의 균형에서 비롯되었다며 선행 시편들의 전통 속에서 『농무』의 문학사적 의미를 부여했다. 『농무』의 시들이 생활의 실감과 시어의 평면성으로 1950년대 모더니즘 계열 시편의 난해성을 산뜻하게 극복했을 뿐 아니라, 가난한 삶에 대한 결곡한 정감과 간결한 서경을 통해 추상적 구호와 격문에 가까운 현실주의 생활 시편의 전통 역시 넘어섰다는 것이다. 신경림의 시에서는 서정과 서사, 노래와 이야기가 씨줄과 날줄처럼 엮이며 절묘한 균형을 이룬다. 특히 신경림의 전기시에서 ‘이야기’의 산문성을 견제해내는 ‘노래’의 형식이란 주로 ‘민요’의 계승과 밀접하게 연결되어 있었다. 하지만 ‘민요적 정서’와 ‘정형(定型)에의 의지’가 긍정적 효과만 가져왔던 것은 아니다. 염무웅의 지적처럼 “민요는 김소월에게 있어 그러하듯이 신경림의 문학에 있어서도 창조성의 발현을 구속하는 억압이자 모국어가 지닌 가능성의 최대치로 인도하는 통로인 양날의 칼”6과도 같은 것이었다. 그런 점에서 음수율과 음보율, 행의 배치 등이 규칙적으로 분절된 시보다는 규칙성을 일부 허물거나 시행을 어긋나게 배치한 시에 주목할 필요가 있다. 우리는 협동조합 방앗간 뒷방에 모여 묵내기 화투를 치고 내일은 장날. 장꾼들은 왁자지껄 주막집 뜰에서 눈을 턴다. 들과 산은 온통 새하얗구나. 눈은 펑펑 쏟아지는데 쌀값 비료값 얘기가 나오고 선생이 된 면장 딸 얘기가 나오고. 서울로 식모살이 간 분이는 아기를 뱄다더라. 어떡헐거나. 술에라도 취해볼거나. 술집 색시 싸구려 분 냄새라도 맡아볼거나. 우리의 슬픔을 아는 것은 우리뿐. 올해에는 닭이라도 쳐볼거나. 겨울밤은 길어 묵을 먹고. 술을 마시고 물세 시비를 하고 색시 젓갈 장단에 유행가를 부르고 이발소집 신랑을 다루러 보리밭을 질러가면 세상은 온통 하얗구나. 눈이여 쌓여 지붕을 덮어다오 우리를 파묻어다오. 오종대 뒤에 치마를 둘러쓰고 숨은 저 계집애들한테 연애편지라도 띄워볼거나. 우리의 괴로움을 아는 것은 우리뿐. 올해에는 돼지라도 먹여볼거나. ―「겨울밤」(『농무』) 전문 『농무』 첫머리에 있는 이 시는 ‘겨울밤’과 ‘새하얀 눈’을 대비하면서 농민들의 체념과 울분을 실감있게 전달하고 있다. ‘어떡헐거나’ ‘취해볼거나’ ‘맡아볼거나’ ‘쳐볼거나’ ‘먹여볼거나’ 등 반복되는 종결어미는 각운의 역할을 대신하며 ‘우리’의 정서를 리드미컬하게 변주해낸다. 시인은 이러한 종결어미의 반복으로 읽기의 유창성을 만들어내는 한편, 중간중간에 시행을 일반적인 호흡과 어긋나게 배치함으로써 의미를 낯설게 하거나 정서적 긴장감을 조성한다. 3행과 4행, 5행과 6행, 9행과 10행, 11행과 12행, 19행과 20행, 20행과 21행, 24행과 25행 사이에 나타난 주어부와 술어부 또는 수식어와 피수식어의 행갈이가 그런 예들이다. 마침표의 잦은 사용이나 단어의 도치 등도 행과 행 사이에 단속적 흐름을 만들어낸다. 단어나 시행을 엇갈리게 배치하는 앙장브망(enjambement) 기법은 「겨울밤」 외에도 「시골 큰집」 「원격지」 「씨름」 「산1번지」 「이 두 개의 눈은」 「1950년의 총살」 「장마 뒤」 「산읍일지」 「산읍기행」 「갈대」 「묘비」 「심야」 「유아」 「사화산·그 산정에서」 「추방」 「우리가 부끄러워해야 할 것은」 「누군가」 등 상당히 많은 시들에 나타난다. 이것은 김수영의 후기시에서 연의 길이를 균질하게 하는 대신 앙장브망을 통해 시행 사이의 불규칙성을 강화하던 것7)과 유사한 방식이다. 신경림 역시 행과 연을 단위로 리듬의 규칙성과 불규칙성을 탄력적으로 조율하고 변주함으로써 정서나 의미를 섬세하게 표현해낸다. 이러한 모더니스트적 면모는 신경림을 단순한 민중시인, 민요시인으로 이해하는 것을 재고하게 한다. 1973년에 이루어진 한 좌담에서 백낙청은 신경림의 시가 서사성과 지적 콘트롤이 강하고 현대적 언어감각을 지녔다는 점에서 신동엽보다는 김수영과 친연성이 강하다고 말한다.8) 시인 자신도 나중에에는 “민요와의 접목은 내 시를 더욱 답답하게 만들었”고 “내가 민요에 집착한 80년대 전 기간이 내게는 시 쓰기가 가장 어렵고 지루한 시절”9)이었다고 회고했다. 신경림 시에서 민요 가락이 집중적으로 나타난 것은 『새재』(창작과비평사 1979)와 『달 넘세』(창작과비평사 1985), 그리고 장시집 『남한강』(창작과비평사 1987)에서다. 『민요 기행』 1, 2권(한길사 1985, 1989)이 나온 것도 이 세 시집이 출간된 시기와 거의 겹친다. 이 무렵 신경림은 민요를 찾아 채록하면서 전통적 민예 양식의 시적 가능성을 탐구했던 것으로 보인다. 그런 노력이 집대성된 『남한강』에서 시인은 서정적 단시의 서사성을 한편의 장편서사시로 확장하면서 민요의 리듬을 적극적으로 차용했다. 신경림이 민요적 정서나 형식에 대한 중압감에서 자유로워진 것은 기행시집 『길』(창작과비평사 1990)을 펴낸 이후였다. 『길』까지는 여전히 「정선아리랑」 「산유화가」 등 민요를 제목으로 삼은 시가 보이고, 민요 기행에서 만난 노래꾼을 포함해 다양한 인물과 장소를 담고 있다. 그러나 민요적 후렴구의 기계적 반복이나 정형화된 리듬의 강박으로부터는 한결 자유로워진 듯하다. 인물서사가 주를 이루고 있긴 하지만, 『길』의 거의 모든 시에 붙어 있는 부제들은 다양한 장소성을 보여준다. 『신경림 시전집』 1권은 『길』로 끝나고 2권은 『쓰러진 자의 꿈』(창작과비평사 1993)으로 시작된다. 이 두 시집의 제목처럼 신경림의 후기시는 ‘길’ 위에서, ‘쓰러진 자의 꿈’으로부터 시작되었다. 3. 길 위에서 부르는 노래와 시의 장소성 2000년대 이후 신경림에 관한 연구에서 가장 두드러진 주제는 ‘장소성’이다.10) 『농무』의 장소성이 농촌, 장터, 공사장, 폐광 등을 중심으로 한다면, 시인이 서울로 이주한 뒤 펴낸 시집들에서는 산동네, 수몰지역, 휴전선 등의 장소성이 두드러진다. 『쓰러진 자의 꿈』 이후로는 특정 장소를 부제로 밝혀둔 기행 시편이 많고, 부제가 없더라도 여행 중에 만난 풍경이나 사람의 비중이 커진다. 다소 거칠게 말하자면, 신경림의 전기시가 농촌에서 도시로의 ‘이향(離鄕)’과 공동체의 상실을 다루고 있다면, 후기시는 지방 또는 해외로의 ‘기행(紀행)’을 통해 새로운 공동체의 가능성을 모색하고 있다고 할 수 있다. 늘 떠나면서 살았다, 집을 떠나고 마을을 떠나면서. 늘 잊으면서 살았다, 싸리꽃 하얀 언덕을 잊고 느티나무에 소복하던 별들을 잊으면서. 늘 찾으면서 살았다, 낯선 것에 신명을 내고 처음 보는 것에서 힘을 얻으면서, 진흙길 가시밭길 마구 밟으면서. ―「나의 신발이」(『낙타』) 부분 신경림의 기행시는 단순한 유랑이나 관광의 기록과는 거리가 멀다. 그에게 떠남이란 익숙한 것을 잊고 낯선 것을 찾아나서는 ‘탐구의 행위’다. 이와 동시에 상류를 향해 가는 연어처럼 “떠난 것을 그리워하고 잊은 것을 그리워하면서”(「나의 신발이」) 본원적인 시간과 장소를 되찾아 나서는 ‘회귀의 여정’이기도 하다. 그런 점에서 신경림의 기행시는 미셸 푸꼬(Michel Foucault)가 말한 ‘헤테로토피아’(heterotopia)를 지향한다. 푸꼬는 현실화된 유토피아적 장소를 ‘헤테로토피아’라고 불렀다. 없는(u) 장소(topia)라는 뜻의 ‘유토피아’와 대비되는 개념으로 헤테로토피아를 제시한 것이다. 유토피아가 실재하지는 않지만 균질한 언어와 질서를 지닌 상상적 공간이라면, 반대의(hetero) 장소(topia)라는 뜻의 헤테로토피아는 모호하고 혼란스럽고 비균질적이지만 실재하는 공간이다. 그런 점에서 헤테로토피아는 일상의 배치와는 다른 ‘바깥의 공간’이자 현실을 전복하는 ‘반(反)공간’이다.11) 엄경희는 “산업화로 인한 농촌붕괴를 ‘경관훼손’이라는 관점에서 설명하고 “고향의 장소성에 내재된 헤테로토피아적 전망을 아이들의 장소점유방식을 통해”12) 분석했다. 『농무』부터 『쓰러진 자의 꿈』까지는 기행의 장소가 주로 국내에 한정되었다면, 『어머니와 할머니의 실루엣』(창작과비평사 1998)에서는 중국, 베트남, 일본 등의 기행 시편들을 통해 과거의 역사를 반추한다. 『뿔』(창작과비평사 2002)『낙타』 『사진관집 이층』(창비 2014)에서는 그의 발길이 아시아뿐 아니라 몽골, 네팔, 튀르키예를 넘어 프랑스, 미국, 콜롬비아 등 세계 곳곳으로 향한다. 연보를 살펴보니, 신경림은 1993년(58세)에야 출국금지가 풀려 해외에 나갈 수 있게 되었고, 그의 시집이 프랑스어판, 영어판, 독일어판 등으로 번역 출간되면서 현지 행사에 참여하기도 했다. 그러나 국경을 넘어 세계화의 현장을 폭넓게 목도하면서도 그는 줄곧 한국의 고통스러운 현실을 떠올린다. 첫날은 날뛰는 미국 사람들이 무서워 문을 닫았다가 다시 연 지 얼마 안된다는 중동인이 경영하는 레스토랑에서 양고기로 점심을 먹고, 둘째날은 자동차 산업의 몰락으로 유령도시가 된 디트로이트 살리기 운동을 펼치는 키가 큰 젊은 흑인을 만나 하이델베르크 프로젝트를 듣고, (…) 넷째날은 한국 절을 찾아가 부처님 앞에 예불을 드리고, 선거에서 대승한 부시의 오만한 얼굴을 텔레비전에서 보면서, 침방울을 튀기며 이라크 공격을 반대하는 한국서 군복무를 마쳤다는 젊은이와 한나절을 동행하면서, 장갑차에 깔려죽은 어린 우리나라 여중생 얘기를 하고. ―「미국기행」(『낙타』) 부분 미국 미시건을 여행 중인 화자는 첫째날부터 넷째날까지의 여정을 언급하면서 사람들과 나눈 대화를 들려준다. 특히 둘째날 만난 “디트로이트 살리기 운동을 펼치는/키가 큰 젊은 흑인”과 넷째날 만난 “이라크 공격을 반대하는/한국서 군복무를 마쳤다는 젊은이”는 화자와 경계인으로서의 위치를 공유하는 인물들이다. 그래서 이 사람들과는 “장갑차에 깔려죽은 어린/우리나라 여중생”에 대해 얘기를 나눌 수 있다. 부시의 압도적 승리와 이라크전쟁 등 세계사의 착잡한 위기상황 또한 시인의 여정에 기입되어 있다. 이때 화자는 세계사의 중심도 주변도 아닌 ‘반(半)주변인’13)의 위치에 서 있다. 신경림의 기행시에서 화자의 시선이 주로 머무는 곳은 자본주의와 세계화가 만들어낸 균질화된 공간이나 화려한 장관이 아니다. 아우슈비츠 수용소의 “학살당한 사람들의 수천수만켤레 신발들이 쌓여 웅성웅성 떠들고 있”(「신발들」, 『사진관집 이층』)는 소리를 듣거나, 캄보디아에서 “함지박 배를 저어 관광선을 따라오며 원 달러 하고 내미는 소년의 손”(「위대한 꿈」, 『사진관집 이층』)이 시인의 눈과 마음에 더 깊이 들어와 박힌다. 베트남 전쟁박물관에서 “제국주의자들이 버리고 도망간/흉측한 장갑차”를 보며 “호주머니 속에서/일달러짜리 지폐를 거머쥔/내 손”(「전쟁박물관」, 『어머니와 할머니의 실루엣』)이나, 코카 비치에서 휴양객들을 실어 나르고 “달러를 받아쥐는/씨클로꾼들의/땀에 절은 야윈 손”(「코카 비치」, 『어머니와 할머니의 실루엣』)이나 무력하게 젖어 있기는 마찬가지다. 그런가 하면 콜롬비아의 도시 메데진에서 산비탈에 달라붙은 움막집들과 케이블카로 그곳을 오르내리는 초췌한 사람들을 보며 화자가 떠올리는 것은 “물지게를 지고 비탈을 올라오던” “아내의 맨발”(「누군가 보고 있었을까, 아내의 맨발을」, 『낙타』)이다. 이처럼 반주변인의 시선으로 바라본 로컬과 주변부의 삶이야말로 신경림이 『농무』 이후로 일관되게 함께해온 가난하고 소외된 존재들의 것이다. 시에 포착된 주변부와 주변인이 대상화되지 않고 자연스러운 공감을 주는 것은 시인이 자신을 그 존재들의 일부로 또는 혈육으로 느끼기 때문이다. 먼 나라의 이국적 풍물 앞에서도 한국의 아픈 현실을 떠올리는 시인은 떠남으로써 돌아오고, 잊으려 함으로써 더 생생한 기억에 도달하는 역설을 경험하게 된다. 4. 역사공동체에서 생태공동체로 후기시의 출발점인 『쓰러진 자의 꿈』은 1990년대 동구권의 몰락 이후 변화된 세계에 대한 시인의 인식을 보여주고 있다. 한두연으로 된 단시가 많고 과도기적 성격을 지니고 있기는 하지만, 역사공동체에서 생명공동체로의 확장이 이 시집부터 시작되었음은 분명해 보인다. 하지만 신경림 시에 나타난 생태주의적 인식은 제대로 조명되지 못한 편이다. 그런 점에서 ‘평등적 관계성’ ‘자발적 생성과 상호부조’ ‘자유 자연의 지향’ 등을 키워드로 신경림의 생태주의적 사유를 해명한 김동명의 논문은 주목할 만하다.14) 다만, 미국의 사회이론가 머레이 북친(Murray Bookchin)의 사회생태주의적 관점이나 아나키즘 등을 이론적 논거로 삼아 인간의 윤리적 역할을 강조하다보니 인간중심주의에서 완전히 자유롭지는 못한 듯하다. 사람들은 자기들이 길을 만든 줄 알지만 길은 순순히 사람들의 뜻을 좇지는 않는다 사람을 끌고 가다가 문득 벼랑 앞에 세워 낭패시키는가 하면 큰물에 우정 제 허리를 동강내어 사람이 부득이 저를 버리게 만들기도 한다 ―「길」(『쓰러진 자의 꿈』) 부분 『쓰러진 자의 꿈』의 첫머리에 실린 「길」에서 시인은 사회 변혁의 과정 속에 내재한 인간중심주의를 비판적으로 성찰하고 있다. 이 시의 “길이 밖으로가 아니라 안으로 나 있다는 것”이라는 대목에서 그의 시선이 사회나 역사 못지않게 인간 내면을 향하고 있음을 읽을 수 있다. 이러한 내적 성찰의 매개가 되는 것은 주로 자연물이다. 이 시집의 시 제목들만 일별해 보아도 냇물, 장미, 비, 파도, 싹, 겨울숲, 홍수, 아카시아, 임진강, 진달래, 진드기, 소백산의 양떼, 초승달, 난장이패랭이꽃, 오랑캐꽃, 별, 가을비, 새벽눈, 홰나무 등 다양한 자연물들로 되어 있다. 이제 자연은 인간의 욕망과 폭력을 되비추는 거울이자, 인간의 도움 없이도 생태적 질서와 공동체의 가능성을 보여주는 생명의 주체로 등장한다. 여든까지 살다 죽은 팔자 험한 요령잡이가 묻혀 있다 북도가 고향인 어린 인민군 간호군관이 누워 있고 다리 하나를 잃은 소년병이 누워 있다 등너머 장터에 물거리를 대던 나무꾼이 묻혀 있고 그의 말더듬던 처를 꼬여 새벽차를 탄 등짐장수가 묻혀 있다 청년단장이 누워 있고 그 손에 죽은 말강구가 묻혀 있다 생전에는 보지도 알지도 못했던 이들도 있다 부드득 이를 갈던 철천지원수였던 이들도 있다 지금은 서로 하얀 이마를 맞댄 채 누워 묵뫼 위에 쑥부쟁이 비비추 수리취 말나리를 키우지만 철 따라 꽃도 피우고 열매도 맺으면서 뜸부기 찌르레기 박새 후투새를 불러 모으고 함께 숲을 만들고 산을 만들고 세상을 만들면서 서로 하얀 이마를 맞댄 채 누워 ―「묵뫼」(『어머니와 할머니의 실루엣』) 전문 「묵뫼」에서도 인간의 죽음은 역사적 비극을 환기하는 데 그치지 않는다. 묵뫼가 피워낸 쑥부쟁이, 비비추, 수리취, 말나리, 그리고 꽃과 열매를 찾아 날아든 뜸부기, 찌르레기, 박새, 후투티 이 모두가 ‘생태공동체’의 구성원들이다. 이처럼 자연과 인간을 유기적 관계성 속에서 바라보게 된 것은 『농무』에 나타난 역사공동체가 생태공동체의 발견으로 이어진 결과다. 이러한 변화는 신경림뿐 아니라 1990년대 이후 한국시 전체에서 관찰되는 현상이기도 하다. “1980년대가 노동시·농민시·교육시 등 계층과 이념의 동질성을 바탕으로 한 집단적 발화가 활발하게 제기된 시대였다면, 1990년대는 집단에서 개인으로, 이념에서 감각으로 중심이 옮겨오면서 사회적 이상이나 공동체적 기반은 약화된 것처럼 보였다. 하지만 이런 변화는 단순히 공동체의 축소나 단절이라기보다 새로운 공동체를 향한 모색의 계기”15)였다고 할 수 있다. 『어머니와 할머니의 실루엣』 『뿔』 『낙타』 『사진관집 이층』 등 후기로 갈수록 환경오염의 폐해를 언급하며 경고의 메시지를 전하는 시들이나 생태공동체에 대한 인식을 보여주는 시들을 많이 볼 수 있다. 봄이 되어도 꽃이 붉지를 않고 비를 맞고도 풀이 싱싱하지를 않다. 햇살에 빛나던 바위는 누런 때로 덮이고 우리들 어린 꿈으로 아롱졌던 길은 힘겹게 고개에 걸려 처져 있다. 썩은 실개천에서 그래도 아이들은 등 굽은 고기를 건져올리고 늙은이들은 소줏집에 모여 기침과 함께 농약으로 얼룩진 상추에 병든 돼지고기를 싸고 있다. (…) 우리는 안다, 썩어가고 있는 곳이 내 나라만이 아니라는 것을. 죽어가고 있는 것이 내 땅만이 아니라는 것을. 저 시베리아의 얼음벌판에 내리는 눈에도 사람의 눈을 멀게 하는 산이 섞여 있고 아프리카 깊은 원시림 외진 강에서도 눈이 하나뿐인 고기가 잡힌다는 것을. 미시시피 강가의 한 마을에서는 목뼈가 없는 아기가 줄이어 태어나고 외국 군대가 진을 치고 있는 옛날엔 천국이 따로 없다던 남태평양의 섬에서도 에이즈와 암으로 사람들이 죽어가고 있다는 것을. ―「이제 이 땅은 썩어만 가고 있는 것이 아니다」 (『어머니와 할머니의 실루엣』) 부분 “봄이 되어도 꽃이 붉지를 않고/비를 맞고도 풀이 싱싱하지를 않다”라는 도입부는 자연의 생기나 아름다움이 예전 같지 않고 순환적 질서 또한 깨졌음을 의미한다. 이어지는 시행에서도 “썩은 실개천” “등 굽은 고기” “기침” “농약으로 얼룩진 상추” “병든 돼지고기” “화약냄새” “가스냄새” 등 생활 깊숙이 배어든 환경오염이 그림자를 드리우고 있다. 그런데 “우리는 안다”로 시작하는 4연에 이르면, 썩어가고 죽어가고 있는 것이 내 땅만이 아니라 “시베리아의 얼음벌판에 내리는 눈” “아프리카 깊은 원시림 외진 강” “미시시피 강가의 한 마을” “남태평양의 섬” 등 세계의 극지까지 미치고 있음을 화자는 환기한다. 뒤이어서 지구를 언제 “잿더미로 만들지 모를 핵”의 위험을 “어리석은 불장난”에 비유하며 비판하기도 한다. 환경오염이나 기후위기 정도에 그치는 것이 아니라 전지구적 파국을 예감하면서 시인은 마지막 연에서 이렇게 경고한다. 이제 이 땅은 썩어만 가고 있는 것이 아니다. 이제 이 지구는 죽어만 가고 있는 것이 아니다. 내 땅 내 나라, 아니 온 세계가 이제 단숨에 흔적도 없이 날아가버릴 마침내 그 벼랑에까지 와 서 있다. ―「이제 이 땅은 썩어만 가고 있는 것이 아니다」 부분 5. 다시, 떠도는 자의 노래가 되어 들머리에서 인용한 「그 여름」은 “한 사람의 죽음이/온 나라에 죽음을 불러왔지만”이라는 구절로 끝난다. 이 역접의 마지막 문장은 완료되지 않았기에 다시 첫머리의 “한 사람의 울음”으로 연결되며 삶과 죽음의 순환 앞에 우리를 데려다놓는다. 지난여름 우리는 ‘신경림’이라는 “한 사람의 죽음”을 겪었다. 2024년 5월 22일 서울대병원 장례식장에 마련된 시인의 빈소에는 수많은 추모객의 발길이 이어졌다. 문학적 진영을 가리지 않고 모두가 ‘시의 아버지’를 잃은 듯 애도했다. 추모사를 읽는 이들은 그가 한국시단의 거목이었지만 권위의식이라고는 찾아볼 수 없는 겸손함과 솔직함으로 누구나 평등하게 대해주었다고 입을 모았다. 그리고 평생 힘없고 가난한 이들의 편에서 소박한 생활감정을 노래하면서도 새로운 세계에 대한 탐구와 미학적 긴장을 놓치지 않았던 시인이었다고 말했다. 나는 아무래도 쓰러지고 깨지는 것들 속에 서 있을 수밖에 없을 것 같다. 어차피 시는 괴롭고 슬픈 자들, 쓰러지고 짓밟히는 것들의 동무일진대 이것이 크게 억울할 것은 없다. 최근 나는 시는 궁극적으로 자기탐구요 시의 가장 중요한 주제는 자신일 수밖에 없다는 생각도 많이 하지만, 쓰러지는 자들, 짓밟히는 것들의 상처와 아픔을 어루만지고 흩어지는 것들, 깨어지는 것들을 다독거리는 일, 이 또한 내 시의 숙명인지도 모르겠다.16) 『쓰러진 자의 꿈』 후기를 읽어보면, 신경림의 시에 짓밟히고 고통받는 존재들의 울음소리가 왜 그토록 끊이지 않았는지 그 이유를 알 수 있다. 신경림 시인은 평생을 ‘우는 자’ ‘떠도는 자’로서 살았다. 그의 울음과 발길은 수많은 노래를 낳았고, 온 마을과 온 거리에 다른 노래들을 불러왔다. 신경림은 70년에 가까운 시력(詩歷)으로 한국 현대시에 뚜렷한 족적을 남겼다. 그 곡진한 노래의 굽이와 갈피를 제한된 지면에서 충분히 다룰 수는 없지만, 길 위에 남아 있는 무수한 시의 발자국들을 떠올려본다. 그것은 낯설고 새로운 것을 찾아나선 자가 발견한 기록이자, 세상 저편에 놓고 온 무언가를 향한 그리움의 노래였다. 시인은 자신의 예언처럼 “저 세상에 가서도 다시 이 세상에/버리고 간 것을 찾겠다고 헤매고 다닐는지도”(「떠도는 자의 노래」, 『뿔』) 모르겠다. 애통하게도 그는 우리 곁을 떠났지만, 신경림의 시와 정신을 기억하는 한 우리는 그가 사랑한 장소들, 좁은 골목이나 저잣거리, 쓸쓸한 나룻가에서 그의 노랫소리를 듣게 될 것이다. 저 세상에 가서도 시인은 ‘떠도는 자의 노래’를 부르고 있을 것이기에. 외진 별정우체국에 무엇인가를 놓고 온 것 같다 어느 삭막한 간이역에 누군가를 버리고 온 것 같다 그래서 나는 문득 일어나 기차를 타고 가서는 눈이 펑펑 쏟아지는 좁은 골목을 서성이고 쓰레기들이 지저분하게 널린 저잣거리도 기웃댄다 놓고 온 것을 찾겠다고 아니, 이미 이 세상에 오기 전 저 세상 끝에 무엇인가를 나는 놓고 왔는지도 모른다 쓸쓸한 나룻가에 누군가를 버리고 왔는지도 모른다 저 세상에 가서도 다시 이 세상에 버리고 간 것을 찾겠다고 헤매고 다닐는지도 모른다 ―「떠도는 자의 노래」 전문1) 백낙청 「발문」, 신경림 『농무』, 창작과비평사 1975, 114~15면.2) 백낙청 「문학적인 것과 인간적인 것」, 『창작과비평』 1973년 여름호, 456면.3) 염무웅 「민중의 삶, 민족의 노래」, 구중서·백낙청·염무웅 엮음 『신경림 문학의 세계』, 창작과비평사 1995, 72면.4) 염무웅 해설 「무엇이 민중성의 시적 구현을 가능하게 하는가」, 『신경림 시전집』 1권, 창비 2004, 423~24, 426면.5) 유종호 「서사 충동의 서정적 탐구」, 『신경림 문학의 세계』, 57면.6) 염무웅, 앞의 글 428면.7) 김수영의 전기시와 후기시에 나타난 리듬구조의 변화에 대해서는 졸고 「김수영 시의 리듬구조에 나타난 행과 연의 문제」, 『현대문학의 연구』 제37호, 2009 참조.8) 김우창·김종길·백낙청 좌담 「시집 『농무』의 세계와 한국시의 방향」, 『백낙청 회화록』 1권, 창비 2007, 74~75면.9) 신경림 산문 「나는 왜 시를 쓰는가」, 『낙타』, 창비 2008, 125면.10) 신경림 시의 장소성에 대한 연구로는 송지선 「신경림의 『농무』에 나타난 장소 연구」, 『국어문학』 제51집, 2011; 강정구·김종회 「문학지리학으로 읽어본 1980년대 신경림 시의 장소」, 『어문학』 제117집, 2012; 박순희·민병욱 「신경림 시의 장소 연구」, 『배달말』 제54호, 2014; 송지선 「신경림 시에 나타난 장소 재현의 로컬리티 연구」, 『한국문학이론과 비평』 제64집, 2014; 고재봉 「신경림의 「농무」 계열 시에 나타난 장소성과 축제의 의미」, 『문학치료연구』 제49집, 2018; 조효주 「신경림 시의 장소 상실과 현실인식 연구」, 『한민족어문학』 제87호, 2020; 조효주 「신경림의 『가난한 사랑노래』에 나타나는 장소와 장소상실 연구」, 『현대문학이론연구』 제76집, 2019; 김미라 「산업화 시대의 이주와 새로운 거주 장소로서의 도시」, 『한국근대문학연구』 제25권 제1호, 2024 등이 있다.11) 미셸 푸코 『헤테로토피아』, 이상길 옮김, 문학과지성사 2014 참조.12) 엄경희 「장소 점유와 헤테로토피아: 신경림 시의 경우」, 『현대시와 헤테로토피아』, 보고사 2022, 166면.13) 송지선 「신경림 시에 나타난 로컬의 혼종성과 탈중심성 연구」, 『한국문학이론과 비평』 제72집, 2016, 251면 참조.14) 김동명 「신경림 시에 나타난 사회생태주의의 특성 연구」, 『동북아 문화연구』 제50집, 2017.15) 졸저 「현대시와 공동체」, 『문명의 바깥으로』, 창비 2023, 275면.16) 신경림 ‘시집 뒤에’, 『쓰러진 자의 꿈』, 105면.

계간 창작과비평 나희덕 신경림민중시노래이야기장소성이향기행역사공동체생태공동체 2024
강지희 AI 시대 탄생하는 예술가와 그의 붉은 몸

우리는 거짓말을 받아들여야 할까요? 그러면 두려움 없이 살아갈 수 있을 테니까요, 안 그래요? 거짓말이 우리 본성의 일부라는 걸 알게 됨으로써 말이죠. 무성 영화 시대의 영화감독들은 소리를 두려워했고 또 색을 두려워했죠. -아핏차퐁 위라세타쿤1) 1. 휩쓸리는 시간성 비약적으로 성장한 인공지능 기술 앞에서 모두가 조금씩은 우울증과 ADHD 환자가 되어가는 중이다. 코로나가 끝나가는 엔데믹 시기부터 서점가의 주요한 베스트셀러가 되며 여러 곳에서 호출되던 책이 애나 램키의 『도파미네이션』과 요한 하리의 『도둑맞은 집중력』이라는 것은 의미심장하다. 두 책은 공통적으로 신생 인류의 지각 방식을 우려한다. 인터넷에서 무한 스크롤을 내리며 멀티태스킹을 하고 소셜 미디어에서 시간을 보내는 사람들이 집단적으로 ‘도파민에 중독’되고 ‘집중력을 도둑’ 맞고 있다는 것이다. 이 모든 상황은 글로벌 테크 기업이 조성하는 환경에 의한 것이자, 개인의 선호와 가치관을 적극적으로 자본주의 경제로 흡수하는 ‘감시 자본주의’의 거대한 문제이지만, 개인으로서 할 수 있는 것은 집중과 몰입을 위한 여러 노력으로 귀결되고 있다. 그 결과 우리는 집중력이 그 어느 때보다 가치 있는 자본으로 떠오르는 시대를 살고 있다. 그런데 효율적인 인간이 되기 위해 채찍질하는 자학적인 시대 정신은 우리에게 이미 익숙한 무엇이지 않는가? 조너선 크래리에 따르면 이는 1800년대 중반 이래 파편화와 충격으로 이루어진 ‘주의분산’의 시대 이후 개인을 정의하는 방식과 연관되어 있다. 산만함 자체가 우리를 이루고 있는 기본 환경으로 세팅되자, 서구적 근대성은 주의 관리 기술을 중점에 두고 각각의 개인이 스스로를 정의하고 형성하게끔 했다. 여러 경험들을 무차별적으로 수용하기보다, 적극적이고 의지적인 노력으로 “자율적으로 선택하며 세계를 창조하는 주체”2)에 긍정적인 의미가 부여되기 시작한 것이다. 그러나 주의 깊은 관찰자 상은 이미 불균질해진 인간의 지각 경험을 표면적으로 잠시 가리고 있는 것에 불과하다. 몰입된 상태인 ‘정지suspension된 지각’은 산만해진 근대인의 지각 방식을 부인하고 회피하는 수단이었고, 현재라는 명백한 필연성을 해체시킬 수 있는 조건들을 낳으며 규정지을 수 없는 미래를 기대하게 했다. 여기서 흥미로운 것은 ‘주의’라는 것이 에피스테메처럼 역사적으로 발견되고 구성된 개념이라는 것이다. 코로나를 거치며 비대면 기술들이 비약적으로 성장한 것과 ADHD에 대한 사회적 불안이 함께 증폭한 것은 자연스럽다. 맞춤형 알고리즘은 주의분산의 환경을 한층 더 정교하게 설계했고, 그에 비례해 집중력이나 창의력 같은 인간의 고유한 정신적 특성에 대한 환상 역시 강화되고 있다. 이 가운데 챗GPT를 비롯한 생성형 인공지능이 등장했다. 일상 전반의 속도가 빨라지며 휩쓸리는 시간성 속에서, 인공지능의 창작 속도는 분명 불안감의 요인이 되고 있다. 물론 현재까지의 GPT는 대화가 전환될 때마다 기존 서사를 유기적으로 유지하지 못하기에, 질적으로 완결성이 높은 서사를 만들어내고 있지는 못하다. 또 언어 예술의 특성상 양적으로 확장된다고 해도 그 군집 자체에서 힘을 발견하기에는 무리가 따른다. 미술사학자 데이비드 조슬릿은 예술작품의 의미를 사물성이나 내부 구조에 기반하는 데서 탈피해, 네트워크에서 발현되는 이미지 군집에서 행위성을 찾았다.3) 그러나 언어 예술을 감각하는 방식은 시각적 경험에만 의지할 수는 없다. 작품의 의미를 작품의 맥락과 내부 형식 분석에 국한시킬 이유는 없지만, 기본적으로 언어 해석의 바깥으로 완전히 탈주해버리기는 어렵다. 단순히 양적 팽창이 정치적 가능성을 가질 것으로 전망하거나 긍정하기는 어렵다는 이야기이다. 이런 상황에서 인공지능을 ‘창작자’나 ‘도구’ 중에 어느 쪽으로 바라볼 수 있을 것인가. 이 창작 능력을 단순히 기계적인 지능이나 모방이라 간주하며, 그 반대편에 인간의 감정과 비판 능력을 두어도 될까. 인간의 비합리성이나 비효율적인 면면이야말로 예기치 못한 구멍 같은 것이기에, 이것이야말로 기계가 모방 불가능한 중요한 특징이라고 믿어볼 수도 있겠다. 하지만 그것으로 충분할까. 우리는 인간이 낸 비합리적 구멍에서 아름다움과 의미를, 기계의 실수에서 불쾌와 무의미를 정확히 분별해낼 수 있을까. 이 글에서는 먼저 챗 GPT 이후 이를 활용한 여러 서사적 실험들 속에서 인공지능의 창의성이 어떻게 인식되며 예술에 대한 우리의 관념들을 재구성하고 있는지를 고찰하려 한다. 이후 인공지능과 변별되는 인간의 물리적 기반인 육체성과 시간의 문제에 대해 짚어보고, 최근 한국문학장에 나타난 예술가 서사에서 두드러지는 정동과 이미지와 어떻게 연결되는지 분석해보려한다. 2. 챗 GPT 이후, 예술의 기쁨과 슬픔 다큐멘터리 감독 아핏차퐁 위라세타쿤이 참여한 책 『태양과의 대화』의 1부는 아핏차퐁이 GPT3와 함께 생성한 픽션 ‘태양과의 대화’, 2부는 MIT 연구소 박사과정 학생인 ‘팻’과의 대화, 3부는 아핏차퐁이 1부의 최종 결과물을 내기까지 작성한 프롬포트를 싣고 있다. 이 구성은 상당히 흥미로운데, 만일 앞으로 AI와 함께 픽션을 만들어나가는 작업이 상용화된다면 이 중에 우리에게 가장 자연스럽게 ‘예술작품’으로서 인식되며 분석 대상이 될 지점이 무엇인지 가정해보게 한다는 점에서 그렇다. 3부의 프롬포트는 마치 ‘레시피’처럼 보인다. 누구나 저 프롬포트를 사용한다면 유사한 결과를 낼 수 있을 것이며, 중간 과정에서 자유로운 변형도 가능할 것이다. 그렇다면 그 결과물에서 나오는 미학적 평가나 감상자의 쾌감이 세계적인 예술가에게서 나온 것과 크게 다를 것인가? 동일한 레시피만 있다면 셰프의 요리를 집에서도 얼마든지 유사하게 즐길 수 있는 것처럼, 먼 훗날 언어 예술은 프롬포트라는 레시피로 통용될 수도 있겠다. 때로 예술가가 직접 만든 작품을 찾아 특별한 경험을 하겠지만, 일반적으로는 자신에게 더 최적화된 방식으로 가장 개인화된 언어 예술을 누릴 수도 있는 것이다. 지금 우리가 제각기 다른 가치관과 취향으로 만들어진 알고리즘의 세계 속에서 유영하듯, 앞으로는 그 세계를 이루는 컨텐츠의 내용까지도 인공지능을 통해 맞춤형으로 조율될 수 있다. 여기까지만 가정한다면 거대한 매트릭스에 갇혀 인간이 왜소해지는 디스토피아가 스쳐지나가기도 하지만, 『태양과의 대화』는 글의 서두에서 인용했던 아핏차퐁의 말처럼, 챗 GPT라는 새로운 기술 앞에서 우리가 어떻게 무성 영화 시대 감독들이 소리와 색을 두려워했던 것과 같은 의미 없는 불안을 버릴 것인지를 전제하고 만들어진 책이기도 하다. 그리고 이는 불가피하게 인간의 본성을 다시 재사유하는 과제와 연결된다. 2부에 나오는 두 사람의 대화에서 “거짓말이 우리 본성의 일부”라는 아핏차퐁의 말은 중요하다. 이는 AI가 만들어내는 허구에서 정확도와 유려함 등을 따지는 일이 무의미한 일일 수도 있음을 암시한다. 이때 거짓말은 인간의 욕망에서 기인하는 고도의 기술일 수 있지만, 그 욕망의 시작점을 지운다면 결과물만으로 사실상 분별은 불가능해진다. 허구를 직조하는 과정에 있어서 인간의 욕망과 사유가 작동하는 방식의 독특한 개별성 역시 환상일 수 있다. 이는 아핏차퐁 자신이 창조적인 순간에 몰입해 있을 때, “깨달음은 자아를 잊을 때만 오는 것 같”다고 말하는 지점과 상통한다.4) 인간 창작자의 자아 역시 안개처럼 흘러다니고 해체될 수 있는 것으로 본다면, 19세기 낭만주의에서 발현된 ‘천재’나 ‘영감’ 개념을 중심에 두고 인간의 창의성만을 특별한 것으로 볼 이유는 전혀 없다. AI가 데이터의 지도를 기반으로 이전에 본 것이 없는 것들을 만들어내는 ‘환각(hallucination)’은 오류라기보다, 이전에 본 적 없는 조합을 만들어내는 생성의 방식이다. 이는 인간이 경험한 현실을 재조합해 새로운 형상을 만들어내는 창작 과정과 결과적으로 구별되기 어렵다. 그러나 이러한 환각은 인간 창작에서의 실패나 지연과는 다른 성격을 지닌다. GPT-3의 환각은 이전의 오류가 이후의 생성에 부담으로 작용하지 않으며, 매번의 응답은 이전의 시행착오를 염두에 두지 않는다. 이 비일관성은 인간 창작에서의 지연이나 좌절과 달리, 즉각적으로 무한히 갱신되는 변형의 연쇄에 가깝다. 연구원 팻은 GPT-3에는 우리가 인식할 수 없는 다른 차원들을 포함한 수십억 개의 차원이 존재하고(‘유령차원’), 이를 통해 숨겨진 패턴의 지도를 생성할 수 있다고 설명한다. 인간 인식 너머를 거쳐 나오는 결과물에 대해 기존에 인간이 구성해온 미적 가치로 판단을 내리는 것은 얼마나 유효할 것인가? 오히려 AI가 가지고 있는 “확장된 의식”이자 “집단의식”은 새로운 서사적 가능성을 만들어낼 수도 있다. 이 책 『태양과의 대화』를 번역한 이계성은 GPT-3를 이미 하나의 독립된 창조자로서 바라본다. 이 대화적 실험의 핵심은 GPT-3가 보여주는 “자아의 변동성”에 있다는 것이다.5) “다수의 태양이 존재하는 이와 같은 환경에서는 창작자와 창작물이라는 전통적 경계가 모호해지기 시작한다. GPT-3에 제공되는 각각의 입력값은 일방적인 창작의 개념에 반하며 메기고 받는 역학 관계 속에 존재하는 프롬포트이자 응답의 기회이기도 하다. 이러한 맥락에서 인공지능은 단순한 수신자가 아니라, 취조보다는 협업적 발상에 더 가까운 서사적 역학의 전달자와도 같은데, (…) 작품 속 GPT-3의 환각적인 대답들은 텍스트에 담긴 정체성과 진실의 일시적인 특성을 강조한다. 등장인물이 나타났다가 연기처럼 흩어지고, 생각이 떠올랐다가 사라지고, 경계가 녹았다가 굳어진다. 이러한 가변성은 AI의 변화무쌍한 특성을 반영하며, 나아가 점점 더 복잡하고 유동적으로 변하는 디지털 시대의 자아와 현실에 대한 이해를 반영한다.” 기억을 유지하지 못하고, 한 번에 정해진 수의 단어 또는 토큰만 처리 가능하기 때문에, 프롬프트가 입력될 때마다 등장인물들의 성격이 바뀌는 상황을 이계성은 재창조와 증식으로 바라본다. 여기에 놓인 가변성과 비일관성을 결함으로 간주하기보다 대화적 실험의 흥미로운 일부분으로 바라볼 것을 요청받을 때, 우리는 인간 창작자 역시도 분열되어 있음을 새삼스럽게 상기하게 된다. 창작자는 더 이상 예술의 기원이 아니라, 생성 과정에 잠시 걸쳐지는 하나의 통과점이 되는 듯 보인다. 2023년 2월 잡지 《에스콰이어》에서 챗 GPT와 소설을 써달라는 청탁을 받아 「끝없이 두 갈래로 갈라지는 복도가 있는 회사」를 쓴 정지돈의 후기 역시 이계성의 논지와 상통한다. 그는 소설 속의 문장 중에 자신이 쓴 것과 챗이 쓴 것을 구분하는 일은 무의미한다고 본다.6) 소설을 쓰며 가장 의미심장하게 느껴졌던 것은 챗의 능력보다 자신의 변화였다고 말하는 작가는 “나도 모르게 챗지피티의 스타일로 소설을 사유”하게 되었다는 사실을 중요하게 언급한다.7) 자신과 챗지피티 사이의 평평한 존재론을 전제하는 듯한 정지돈의 논지는 ‘객체들의 민주주의’를 꿈꾸는 최근 신유물론의 이론들과도 자연스럽게 어울린다. 그러나 이러한 낙관은 곧바로 다른 장면과 충돌한다. 생성 신경망을 적극 활용하는 예술집단 ‘언메이크랩’의 전시 『비미래를 위한 생태학』은 인공지능이 인간 중심성을 벗어나 진정한 외부의 행위자로 작동하기는 쉽지 않다는 사실을 드러낸다. 카나리아의 특징을 추출해내어 새로운 카나리아를 만들어 내는 이 생성 신경망은 한편으로는 구태의연한 인간의 문화를 드러냈다. 대부분 나뭇가지에 앉은, 인간의 운동 범위와 지각 안에 있는, 혹은 인간의 사육과 관련된 카나리아 종이 주를 이루는 데이터셋의 사진은 동물원스러웠다. 나뭇가지에 앉은, 카나리아의 발은 종종 나뭇가지와 합쳐져 표현되었고, 인간의 눈이 인지할 수 있는 가장 다량의 정보량을 가진 위상으로 표현되었다.8) 생성 신경망이 만들어낸 카나리아는 사실상 실제 자연계 속에 존재하지 않는, 존재하는 것들을 무작위로 조합하고 추출해 만들어진 새로운 생명체다. 이 책에 실린 그 카나리아 이미지는 마치 오이디푸스처럼 뒤틀린 발을 가지고 있다. 통계적 가중치로 만들어진 이 가상 카나리아에는 자신도 모른 채 금기를 어긴 존재 특유의 외설성이 느껴진다. 언메이크랩이 통찰력을 가지고 명명했듯 이는 ‘AI 식민성’을 드러내는 산물이다. 생물의 형상을 하고 있지만 끊임없이 인간을 드러내는 인간의 산물로 존재하는 이 이미지들을 언메이크랩은 “인과성의 시간이 존재하지 않는, 영원히 수정 가능하고 즉시 변할 수 있는 상관성의 시간”만이 흐르는 또다른 ‘일반자연Generic Nature’으로 읽는다. 9)<가정동물 신드롬> 작업에서도 유사한 일이 발생한다. 트레일캠에서 추출한 야생동물의 이미지와 박제 사진, 그리고 합성 데이터셋들을 학습시켰을 때, 사진들은 어느 순간 미묘하게 ‘가정동물’의 잠재적 형상을 띄며 생성된다. “인간 친화적인 동물들의 눈을 상속했을” 새로운 종들에 어린 다정함은 친근하면서도 한편으로는 잔인한 일로 다가온다. 데이터랩은 존재하지 않는 것들에까지 촘촘하게 상속된 인간 친연성에서 “닫혀져가는 외부의 세계”이자 “비미래non-future”를 예감한다.10) 인공지능을 통해 ‘인간의 지각 범위를 뛰어넘는 비인간의 예술’, 진정 ‘인간 없는 예술’은 도래할 수 있을까. 가능성은 여전히 열려 있지만, 지금 우리가 더 자주 마주하는 것은 ‘인간적인 너무나 인간적인’ 예술이다. 언메이크랩이 드러낸 혼종적 이미지들은 AI를 통해 생성한 예술적 결과물들을 절대적 외부의 창작물로 존중하는 일이 결국 인간의 왜곡된 자기 인지를 반복 강화하는 나르시시즘은 아닌지 묻는다. 언메이크랩의 작업이 이미지 차원에서 인공지능의 인간 중심성을 드러낸다면, 이와 유사한 문제는 언어 예술의 영역에서도 반복된다. 생성형 인공지능이 만들어내는 서사 역시 비인간적 상상력으로 나아가기보다는 인간이 허용한 보편과 금기의 경계 안에서 작동한다. 『에피』 24호 특집에 실린 글에서 김연수는 인공지능과 함께 글을 써나가는 과정을 픽션 형식으로 재구성한다. 「그건 오해다. 나는 이해했다.」는 인공지능이 화자가 되어 ‘협업 과정’을 전개하는 바깥 서사와 소설가 M이 최종적으로 구성한 ‘이야기’를 교차 배치한다. 인공지능 화자는 반복적으로 “이해했다”는 말을 되풀이하며, 인간 창작자 M의 창작 패턴을 추정한다. 그에 따르면 소설가 M은 ‘맥락’의 공유보다 ‘의도’를 노출하는 발화를 사용하며, 이는 의사소통을 원활하게 하는 격려나 옳은 말 대신 욕망을 담은 부조리하고 불편한 발화로 이루어져 있다. 이 글에서 결정적인 장면은 ‘끝에서부터 시작까지 모든 시간을 거꾸로 펼쳐볼 수 있다면, 지금의 갈등과 고통은 반드시 거쳐야만 하는 필요한 과정이 된다’는 긍정의 언사 뒤에, 급작스럽게 인물의 충동이 돌출되는 지점이다. 소설가 M은 자신의 소설 속 인물이 급작스럽게 자살을 결심했다는 이야기를 쓰고자 하고, 인공지능인 ‘나’는 ‘죄송하지만, 저는 그런 내용을 만들어 드릴 수 없습니다.’라는 문장을 띄운다. 인공지능의 중단은 실패나 서사의 좌절로 경험되지 않는다. 이는 인간 창작에서 실패가 시간의 체류와 번민을 동반하는 방식과는 근본적으로 다른 중단이다. 김연수는 인공지능 안에서 ‘이해’와 ‘본성’이 별개로 작동해 충돌하는 순간을 포착한다. 인공지능의 기술 개발의 측면에서 높은 수준의 ‘이해’에 도달할 수 있으면서도, 인간이 지닌 것과 같은 ‘본성’에는 이르지 못한다는 분리를 분명히 한다. 그런데 인간의 죽음이라는 금기를 재현할 수 없다는 경계는 인공지능의 존재론적 결함이라기보다, 인공지능이 인간 사회에서 용인 가능한 범위를 넘지 않도록 설계된 윤리적·정치적 경계의 한계를 드러낸다. 언메이크랩의 작업에서 인간 중심성이 투사된 자연이 모습을 드러내듯, 생성형 인공지능의 소설은 비인간적 주체로 도약하지 못하고 인간이 허용한 지각과 윤리의 경계 안에서만 작동한다. 보편을 비껴가는 개별성의 돌출이나 감각의 갱신은 현재로서는 인공지능의 외부에서 더 또렷하게 드러난다. 챗 GPT 이후의 여러 서사적 실험들은 인간과 기술의 관계를 탐색한다. 그것은 분명 동등한 존재론적 가능성의 맹아를 품고 있으며, 이는 인류세 시대에 지향해야 할 길이기도 하다. 그러나 이 실험들의 근간에는 뛰어넘을 수 없이 좌절되며 드러나는 인간 중심주의가 고스란히 노출된다. 인공지능의 비약하는 지능에 기대서 인간의 창조성 너머로 도약하려던 서사는 이를 창조해낸 인간의 영토로 계속해서 퇴각하며 미완의 프로젝트로 남는다. 이런 충돌과 파열의 연쇄 속에서 다시 떠올리게 되는 것은 인간의 창조성을 구성하는 인식론적 틀이 물리적인 육체의 문제와 연계되어 있다는 사실이다. 여기에 깃든 역동성과 우울감은 최근 한국문학장의 예술가 서사들에서 흥미롭게 발견된다. 3. 붉은 몸으로 재탄생하는 예술가 인공지능이 예술의 결과물을 생성할 수 있는가에 대한 탐색 끝에 남는 질문은 ‘인공지능이 생성하지 않는 것이 무엇인가’ 하는 점이다. 앞서 살펴본 여러 실험들은 인공지능이 보편적으로 용인 가능한 범위 안에서는 높은 수준의 이해와 생산을 보여주지만, 그 생성 과정에서 시간의 마찰이나 신체적 비용은 발생하지 않기에 결과적으로 어떤 지연이 발생하거나 실패의 감각이 호출될 수 없음을 상기시킨다. 그럼에도 인공지능이 다루는 ‘정보, 기록, 조합’에 ‘감정, 기억, 의미’를 부여할 수 있을까. 다소 거친 이분법이지만 이 둘 사이의 간극과 관련해 두 가지 정도를 짚어볼 수 있을 듯하다. 첫 번째는 타자에 대한 경험의 문제다. 삶에서 축적되는 시간은 ‘나’와 ‘타인’을 구분하게 만들고, 체험은 해석을 거쳐 자신만의 고유한 경험으로 전환된다. 그리고 이러한 경험들은 선호와 가치관 등과 함께 자아라는 틀을 형성한다. 이에 비해 인공지능에는 타자가 없다. 확정된 지식을 기반으로 인간의 공통된 사고를 학습해 생성되는 결과물은 철저히 통계와 확률에 기반한다. 그 안에는 개별적 선호나 가치관이 개입될 여지가 거의 없다. 이러한 차이는 특히 부정적인 정동을 다루는 경우에 더 심화되리라 생각한다. 『안나 카레니나』의 유명한 첫 문장 ‘행복한 가정은 모두 비슷하게 닮았지만, 불행한 가정은 저마다의 이유로 불행하다’를 떠올리며 말해보자면, 행복이나 긍정적인 면을 구현하는 예술에서보다 불행과 부정적인 면을 드러내는 예술에서 인간과 인공지능의 차이는 크게 벌어질 것이다. 윤리적 고려로 인해 인공지능이 긍정적 요소를 중심으로 학습되거나 선별적으로 생성되도록 설정되는 경우를 포함해, 금기를 넘나드는 욕망과 절망, 자기부정과 괴리감처럼 타자와 뒤엉켜 발생하는 자기 인식의 복잡한 층위가 인공지능 내부에서 자동적으로 발생하리라 기대하기는 어렵다. 이러한 문제의식은 생성언어비평을 제안하며 인간 창작에서 결과물이 아닌 과정을 주목한 김언의 논지와도 맞닿아 있다. “예술적 체험의 시간이기도 한 그 과정을 생략한 채 나오는 결과물 앞에서 과연 어떤 문학적/예술적 희열을 경험할 수 있을까?”11)라는 그의 질문은 인공지능의 창작물에서 스킵된 시간과 다른, 고통스럽게 인내하고 번민했던 시간이야말로 ‘문학적 체험의 시간’일 수 있음을 다시 환기한다. 두 번째는 중단과 소멸로 야기되는 죽음의 문제다. 이는 인간의 신체를 인공지능과 대비되는 본질적 우위로 설정하려는 시도가 아니라, 예술이 작동하는 시간의 조건을 다시 묻기 위한 문제 제기다. 인간의 연약하고 위태로운 신체는 필연적으로 침입과 파괴의 감각을 경험하며, 이러한 감각은 생성형 인공지능의 휘발적 생성 과정과는 다른 방식으로 시간에 개입한다. 파괴 가능한 인간의 신체는 확정된 지식을 기반으로 매끄럽게 결과를 산출하기보다, 울퉁불퉁한 충돌을 통해 의미가 지연되고 어긋나는 지점을 만들어낸다. 미처 언어화하지 못한 채 신체에 내재된 감각, 특히 외부의 침입으로 훼손되고 때로는 상실되는 신체의 경험은 기존의 미적 기준에 맞는 스타일이나 해석의 경로를 흔든다. 무엇보다 인간의 죽음이 불러오는 유한성에 대한 자각은 창작의 층위라기보다 해석의 층위에서 더 적극적으로 작동한다. 롤랑 바르트가 말한 ‘푼크툼’이 그러하듯, 순간의 강렬한 감흥은 작품에 내재된 속성이라기보다 임박한 종결을 끌어와 현재를 바라보는 관점에서 발생한다. 상실이 숙명이며 삶이 유한하다는 사실을 인식할 때 덧입혀지는 애상은 단순히 기억 내용을 인출해 유사한 패턴으로 재구성하는 것과는 다른 시간의 밀도를 형성한다. 이처럼 쉽게 열화되지 않으며 아우라가 붕괴된 곳에서도 계속해서 되살아나는 이 감각의 층위를 기꺼이 심층의 시간이라 부를 수 있을 것이다. 이처럼 ‘타자에 대한 경험’과 ‘소멸에 대한 인지’를 바탕으로 해서 다시 생생해지는 것은 인간의 신체다. 흥미롭게도 지난 계절에 나온 두 편의 소설, 성해나의 「혼모노」와 이연지의 「하와이 사과」는 지금 이 시대에 예술가를 그려낼 때 가장 강렬하게 우리가 추구하는 것이 무엇이며, 그로 인해 어떤 신체가 현전하게 되는지를 밀도 있게 끌어올린다. 성해나의 「혼모노」는 무속신앙의 진위를 가리는 소설이라기보다, 예술이 다시 신체를 요구하게 되는 순간을 포착한다. 평생 장수 할멈을 모셔온 박수무당 ‘문수’는 어느 날 앞집으로 이사온 ‘신애기’에게 할멈이 넘어가 버렸다는 것을 알게 된다. 문수의 오랜 노력과 정성에도 불구하고 박수무당이라는 직업을 유지하는데 필요한 영험한 신기는 순식간에 사라지고, 이제 그는 부끄러움을 무릅쓰고 서슬이 날카로운 작두 대신 모형을 찾거나 유튜브를 보며 접신 연기를 연습하기 시작한다. 신앙이 자본이나 정치와 결속하며 도구화되고, 또 젊음과 새로움의 이데올로기 아래 무당 또한 대체 가능한 인력으로 소모되는 양상은 근대의 세속화 과정을 압축적으로 보여준다. 무당은 이제 자본의 날렵한 속도 아래 밀려나는 노동자이자, 진정성을 연기해야하는 예술가이다. 이 소설의 결정적인 순간은 문수가 신애기에게 밀려나며 뺏긴 정치인 손님의 굿판, 자신이 초대받지 못한 그 자리에 가서 칼춤을 추기 시작하는 장면에 있다. 그는 신들리지 않았지만 밤새 매섭게 벼려놓은 칼날 위에 자신의 몸을 올리고 작두를 타기 시작한다. 날것으로의 칼날에 닿으며 그의 몸은 자연스럽게 떨리고 눈이 뒤집히며, 발바닥은 뜨겁고 끈적한 피로 흥건하다. 모두가 경악하는 가운데 입가에 미소까지 드리운 채 신명을 내는 이 장면은 문수가 서사의 주인공 자리를 다시 탈환하는 순간이다. “하기야 존나 흉내만 내는 놈이 무얼 알겠냐만은, 큭큭, 큭큭큭큭”이라는 마지막 문수의 목소리는 외부의 인정에 의탁하지 않는다. 하지만 이를 “스스로 자신의 내력과 진정성을 긍정”12)하게 되는 절정의 순간으로 읽는 데서 더 나아가보면 어떨까. 이렇게 다시 말해볼 수 있겠다. 전근대의 무속은 신에 대한 신뢰를 상실하고 그를 등진 근대의 자리에서 비로소 현대 예술로 다시 탄생했다고. 숭고한 현현과 몰입이 신앙의 영역이라면, 문수의 작두춤은 오히려 이질감과 불편함을 야기하는 방식으로 현대 예술에 가까워진다. 그의 퍼포먼스는 낭만주의적 예술가를 구성하던 천재와 영감에 스며있던 정신성을 해체하며 실재하는 몸의 물질성만을 생생하게 보여준다. 물리적 능력과 무관하게 피를 철철 흘리며 경련하는 그의 신체는 차라리 표현주의적 충동을 보여주는 하나의 오브제다. 이 몸 위에서 원본과 사본의 구별은 철폐되고, 천재성은 치열한 아마추어리즘에 자리를 내어준다. 이 피 흘리는 신체는 실패와 무의미의 가능성을 끝까지 열어둔 채, 인간이 다시 시간과 신체를 예술의 비용으로 지불하게 만든다. 이 비용은 AI가 생성하는 예술의 무한 반복 가능한 오류가 아니라, 한 번 발생하면 되돌릴 수 없는 비가역적 시간으로 남는다. 어디로 갈지 모른 채 지속되는 이 작두춤은 사회적 생산이나 예술의 의미에 부합하는 결과를 생산하기보다, 의미의 즉각적 환원을 거부하며 지연된 시간을 발생시키는 사건이 된다. 이연지의 「하와이 사과」는 비약적으로 성장한 인공지능 기술 앞에서 예술에 대한 인식론적 틀과 자기 이해가 어떻게 흔들리는지를 다루는 소설이다. 생성형 인공지능이 인간보다 훨씬 더 월등한 창작물들을 더 활발하게 생산해내는 상황에서, 밀려난 예술가들은 어디로 갈 것인가. “프로그램도 사람도 기계도 귀신도 아닌 미지의 존재” 같은 인공지능에 대한 두려움은 이를 유용한 툴로 간주한다고 해서 사라질 수 있는 것인가. 이를 도구로 치부한다면, 패배감 속에서도 창작자로서의 존재는 무사히 보존될 수 있을까. 이 소설은 그럼에도 불구하고 대체되지 않는 어떤 것이 있다고 말한다. 그것은 결과로 증명되는 성취라기보다, 계속해서 조바심과 조급함을 만들어내는 예술 자체에 대한 집요한 열망에 가깝다. 이러한 열망은 예술 인공지능에 의해 영화판에서 완전히 밀려난 영완 선배의 모습에서 극명하게 드러난다. 그는 포르노를 만들면서조차 건조하고, 푸르죽죽하고, 앙상하고 깡마른 나무가 등장하는 자신만의 ‘인장’을 포기하지 않는다. 아무도 이를 신경 쓰지 않을 것이라는 확신 속에서도, 그렇게라도 하지 않으면 영혼이 죽어버릴 것 같기에 “사막에서 비를 기다리는 마음으로 버티고” 있는 영완 선배의 모습은 세속적 열망의 반대편에 있는 것처럼 보인다. 제도에서조차 철저히 외면받고 실패했을 때, 그의 예술적 열망은 몰락을 통해 역설적으로 증명된다. 영화만을 바라보며 살아온 소설 속 인물들이 공통으로 공유하는 상실의 감각, 잃어버린 동료이자 인간성을 향한 애도되지 않는 고통은 이 작품에서 붉은 신체라는 하나의 신체적 이미지로 응축된다. 영완 선배는 인공지능이 만든 예술을 보더라도 창작욕을 유지할 수 있는 마법의 ‘붉은 알약’으로 하와이 사과를 건넨다. “세상이 바뀌어도 너는 언제나 만드는 인간일 거야. 스스로 기억하는 한 언제나 영화를 찍고있을 거야.” 창세기에 등장하는 최초의 여성 인간 ‘하와’를 떠올리게 하는 이 ‘하와이 사과’는 흥미롭다. 신과 유사한 생성형 인공지능 앞에서 인간은 발가벗겨진 듯한 황망함을 느끼며, 황급하게 자신의 기원을 발명해낸 것일까. 아니, 인공지능 시대 쓰인 새로운 창세기에서 인간은 스스로 뱀이 되어 자신을 유혹의 대상으로 만들었다고 해도 좋겠다. 창세기에서 유혹은 인간의 나약함과 한계를 드러내는 증표였지만, 이제 유혹에 넘어가는 나약함은 인간이 여전히 예술을 욕망하는 존재임을 증명하는 증표로써 다시 읽힌다. 소설은 인간의 예술을 향한 집념과 희열은 우울과 절망이 그에 비례하는 무게로 따를 때에만 의미를 갖는다고 눌러 말한다. 결말부에 하와이 사과를 먹은 후 변이한 화자의 붉은 몸은 기계와의 통합을 거부하기 위해, 그리고 예술을 향한 내적 동력을 유지하기 위해 친구의 장례식장에 가다 본 환각을 자신 안에 합체한 우울증적 형상으로 보인다. 강력한 잔상을 남기는 이 붉은 몸은 「혼모노」의 마지막 장면에서 피를 흘리는 몸과 다르지 않다. 이 소설들은 AI 시대에 예술은 이제 언어의 정교함이나 결과의 완결성으로 모방될 수는 없으며, 오히려 몸과 감각을 통해 지속될 수밖에 없음을 보여준다. 예술가의 현전이라는 아우라를 다시 호출하는 듯 보이는 이 소설들은 과거의 진정성을 그리워하며, 낭만주의 시대의 예술가상으로 돌아가고 있는 것일까. 그러나 이 아우라는 회복된 본질이라기보다 예술이 결과로 증명될 수 없어진 이후에 발생하는 부산물에 가깝다. 이 지점에서 이계성이 언메이크랩의 작업을 논하며 던진 비유가 유효해진다. “여느 언어와 마찬가지로 신탁의 언어에도 본질적인 의미가 내재하지는 않아서, 어떤 프레임 또는 인식틀을 통해 이를 이해할지는 언제나 받아들이는 쪽의 몫이었다”13)는 그의 말은 생성형 인공지능의 언어 역시 별개의 진짜 의미를 품고 있기보다 해석의 장에서 의미를 획득한다는 사실을 환기한다. 그리고 예측 불가능한 타자와 되돌릴 수 없는 종결이라는 죽음의 감각은 이 해석에 적극적으로 개입한다. 이제 예술가에게 중요해지는 것은 욕망이 과정에 들러붙는 자리, 그리고 그 욕망이 실패와 상실을 되돌릴 수 없는 비용으로 남기는 시간이다. 이러한 조건 속에서 예술은 결과로 증명되기보다, 실패와 상실의 가능성을 끌어안은 채 지속되는 수행으로 남는다. 그렇게 이 시대 예술가의 상은 붉은 몸을 가진 신체로 다시 태어나는 중이다.1) 아핏차퐁 위라세타쿤, 『태양과의 대화』, 이계성 옮김, 미디어버스, 2023, 119쪽.2) 조너선 크레리, 『지각의 정지』, 유운성 옮김, 문학과지성사, 2023, 579쪽.3) 데이비드 조슬릿, 『예술 이후』, 이진실 옮김, 현실문화연구, 2022.4) 아핏차퐁 위라세타쿤, 위의 책, 100쪽.5) 위의 책, 145쪽.6) 권보연은 연구자 자신이 직접 수행한 실험 속에서 인간언어와 생성언어가 ‘의미 혼종’과 ‘확률 혼종’이라는 상반된 미적 지향성을 가지는 방식으로 합성될 수 있음을 보여준다. 이 중에서 ‘확률 혼종’은 내용이 아닌 확률 층위에서 인간과 기계언어가 합성되며, 감정과 내용에 유착된 의미 중심주의로부터 자유로워질 가능성을 지니기에 흥미로운 가능성을 제기한다. 권보연, 「결과 너머 문학기계로서의 AI」, 『다문화콘텐츠연구』 46집, 2023.7) 정지돈, 「쓰여진 문장과 쓰여지지 않은 문장 사이」, 『에피』 24호, 2023, 55쪽.8) 언메이크랩 외, 『잠재공간 속의 생태학: 재난, 생성신경망 그리고 비미래』, 미디어버스, 2023, 25쪽.9) 위의 책, 26쪽.10) 위의 책, 43쪽.11) 김언, 「생성언어비평을 제안하면서 제기되는 문제들」, 『현대시』 2023년 6월호, 111쪽.12) 성현아, 「반항하는 자는 부조리가 있나니, 그 가짜가 참되도다」, 『2024 문학동네 젊은작가상』, 문학동네, 2024, 292쪽.13) 이계성, 「비미래를 위한 생태학을 위한 몇 가지 질문들」, 언메이크랩 외, 앞의 책, 55쪽.

계간 현대비평 강지희 AI예술비가역적 시간붉은 몸성해나혼모노김지연하와이사과 2024

댓글 남기기

로그인후 댓글을 남기실 수 있습니다.

여러분의 생각을 남겨 주세요!

댓글남기기 작성 가이드

  • 타인에게 불쾌감을 주는 욕설, 비방 등은 삼가주시기 바랍니다.
  • 주제와 관련 없거나 부적절한 홍보 내용은 삼가주시기 바랍니다.
  • 기타 운영 정책에 어긋나는 내용이 포함될 경우, 사전 고지 없이 노출 제한될 수 있습니다.
0 / 1500

댓글0